[go: up one dir, main page]

Aller au contenu

Études de Debussy

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Études pour piano
CD 143
Page de partition manuscrite
Manuscrit du compositeur pour la
première étude, pour les cinq doigts

Genre Études
Musique Claude Debussy
Durée approximative 40 min
Dates de composition du au
Dédicataire À la mémoire de Frédéric Chopin
Partition autographe Bibliothèque nationale de France
(ms.993[1])
Création
Concert au profit de « l'aide affectueuse aux musiciens »,
Paris Drapeau de la France France
Interprètes Walter Rummel
Représentations notables

Les Études (CD 143) constituent le dernier recueil pour piano de Claude Debussy, comprenant douze pièces composées entre le et le . Réparties en deux « livres » et dédiées à la mémoire de Frédéric Chopin, elles ont fait l'objet de créations partielles par les pianistes George Copeland, le à New York, Walter Rummel, le dans le cadre des concerts au profit de « l'aide affectueuse aux musiciens », à Paris, et Marguerite Long, le à la Société nationale de musique.

Composée dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, cette œuvre est caractéristique de la « dernière manière » de Debussy — dure, concentrée, visionnaire — qu'illustrent également les deux premières Sonates et la suite pour deux pianos En blanc et noir, qui en sont exactement contemporaines.

Dans le prolongement des Études de Chopin et des Études d'exécution transcendante de Liszt, l'ouvrage aborde différents aspects de la technique pianistique, des intervalles (tierce, quarte, sixte, octave) au mécanisme digital, dans le premier cahier, jusqu'à des recherches de sonorités nouvelles dans le second.

Moins célèbres que les Préludes du même auteur, mais non moins représentatives de ses recherches dans le domaine des structures harmoniques, de la liberté de la forme et des timbres pour le piano, les Études ont longtemps souffert d'une réputation de « froideur » et de « sécheresse », avant d'être admises parmi les chefs-d'œuvre du répertoire des pianistes. Le compositeur et musicologue Guy Sacre estime que « ceux qui n'y appliquent, tout bonnement, que leurs oreilles, les aiment chaque jour davantage ».

À partir des années 1950, une nouvelle génération de compositeurs, dont Olivier Messiaen, Maurice Ohana, André Boucourechliev et Pierre Boulez, s'inspire du langage développé dans les Études de Debussy. Le musicologue Harry Halbreich considère que l'« on trouve ici ses intuitions les plus génialement révolutionnaires, les plus lourdes d'avenir. L'évolution ultérieure de la musique de piano est impensable sans leur exemple ».

Photographie en noir et blanc montrant Debussy debout et Stravinsky assis.
Debussy et Stravinsky, en 1910.

Dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale et la composition de ses Études, la situation de Debussy est difficile sur plusieurs plans, même si son œuvre est généralement reconnue, applaudie partout en Europe et aux États-Unis : Pelléas et Mélisande est représenté à Bruxelles, Berlin, Francfort, Milan, Munich et New York[2]. Si les directeurs de théâtre et les organisateurs de concerts l'invitent à présenter lui-même ses œuvres, à partir de 1907[3], la carrière du compositeur présente de nouvelles difficultés.

En effet, la création du Martyre de saint Sébastien, le [4], se solde par un échec. Selon Jean Barraqué, « l'accueil fut mitigé[5] » devant le « poème prétentieusement mystique[6] » de D'Annunzio. Jeux, créés par les Ballets russes de Diaghilev, le [7], rencontre encore « un public tiède, voire indifférent : quelques applaudissements, quelques sifflets[8] ». Ce même public devait porter Stravinsky sur le devant de la scène musicale avec le scandale du Sacre du printemps, créé quinze jours après Jeux[9].

Pour les critiques et le public musical, il semble donc que Debussy « déclinait » alors que Ravel et Stravinsky « montaient »[10]. Même si, selon Vladimir Jankélévitch, « on aurait tort de croire que Ravel ait été au-delà de Debussy, dans une course aux armements où Stravinsky l'aurait devancé à son tour[11] » dans la recherche de nouveaux accords, la rivalité entre les deux compositeurs français culmine en 1913, lorsque Ravel compose ses Trois poèmes de Mallarmé en même temps que Debussy ses Trois poèmes de Stéphane Mallarmé[12]. Stravinsky se souvient qu'« en 1913, Debussy et Ravel ne se parlaient pas[12] ». Ainsi, Jankélévitch reconnaît qu'« il est possible que le durcissement des notes dans les dernières œuvres de Debussy se soit accompli en grande partie sous la pression de Ravel[13] ».

D'autre part, la situation familiale et financière du compositeur se dégrade brusquement à la suite du décès, en [14], d'un oncle très riche de son épouse Emma, qui se trouve déshéritée : ce parent « avait toujours considéré d'un mauvais œil les relations de sa nièce avec un compositeur qui, à la différence de Strauss, était incapable de gagner sa vie, sans parler de celles de sa femme et de sa fille[15] ». Il avait donc préféré léguer toute sa fortune à l'Institut Pasteur[16]. C'est pour cette raison que Debussy accepte alors toutes les invitations d'interpréter son œuvre en concerts, malgré son peu de goût pour les apparitions en public et son inexpérience de chef d'orchestre[17],[D 1].

La déclaration de guerre du surprend Debussy, qui a consacré les six premiers mois de l'année à des voyages et à des concerts incessants[18], dans un effort frénétique pour faire face à ses obligations financières[19]. Au cours des semaines qui précèdent, durant la crise de juillet, l'attitude du compositeur oscille violemment de l'exaltation au désespoir[19]. Dans une lettre à un de ses amis, où il parle « des heures où l'on n'aperçoit guère plus que le suicide pour en sortir », il se confie en des termes qui laissent paraître sa « dépression noire » :

« Depuis longtemps — il faut bien l'avouer ! — je me perds, je me sens affreusement diminué ! Ah ! le magicien que vous aimiez en moi, où est-il ? Ça n'est plus qu'un faiseur de tours morose, qui bientôt se cassera les reins dans une ultime pirouette, sans beauté[D 2]. »

— lettre à Robert Godet du .

Le déclenchement des hostilités a pour effet immédiat d'imposer silence à toutes ses activités musicales. Dans une lettre du à son éditeur Durand, il se considère comme « un pauvre atome roulé par ce terrible cataclysme. Ce que je fais me semble si misérablement petit ! J'en arrive à envier Satie qui va s'occuper sérieusement de défendre Paris en qualité de caporal[D 3] ». Ainsi, jusqu'à la fin de l'année 1914, Debussy reste inactif[20].

L'état dépressif du compositeur s'aggrave encore avec la poursuite des combats, lorsqu'il avait espéré en une résolution du conflit pour Noël[21]. Sa correspondance est alors marquée par un chauvinisme que ses biographes n'ont pas manqué de lui reprocher[22]. Le , il écrit dans L'Intransigeant un article patriotique sur le même ton, intitulé « Enfin, seuls !… » où la rivalité entre la France et l'Allemagne est portée sur le plan musical :

« En fait, depuis Rameau, nous n'avons plus de tradition nettement française. Sa mort a rompu le fil d'Ariane qui nous guidait au labyrinthe du passé. Depuis, nous avons cessé de cultiver notre jardin, mais, par contre, nous avons serré la main des commis-voyageurs du monde entier. Nous avons écouté respectueusement leurs boniments et acheté leur camelote. Nous avons rougi de nos plus précieuses qualités dès qu'ils se sont avisés d'en sourire. Nous avons demandé pardon à l'univers de notre goût pour la clarté légère et nous avons entonné un choral à la gloire de la profondeur. Nous avons adopté les procédés d'écriture les plus contraires à notre esprit, les outrances de langage les moins compatibles avec notre pensée ; nous avons subi les surcharges d'orchestre, la torture des formes, le gros luxe et la couleur criarde[23] […] »

— Claude Debussy, Monsieur Croche, antidilettante.

L'année 1915

[modifier | modifier le code]
Gravure en noir et blanc montrant une explosion sur des tranchées avec des soldats.
« La tranchée », gravure sur bois de Félix Vallotton (C'est la guerre I, 1915).

Durant les premiers mois de cette année, Debussy travaille à une nouvelle édition des œuvres de Chopin pour le compte des Éditions Durand[D 4]. En effet, depuis le début de la guerre, les éditions allemandes ont été retirées du commerce. Debussy collabore donc à une publication originale, obtenant notamment de consulter le manuscrit de la Deuxième Ballade en fa majeur, op. 38, appartenant à Camille Saint-Saëns[24].

Ce travail de révision le fait réfléchir très profondément sur la technique pianistique[25], en le détournant de sa maladie, qui ne cesse de progresser. Depuis 1909, Debussy souffrait par intermittences d'un cancer du rectum, dont les symptômes se sont aggravés au point où les médecins conseillent une opération, tout en reconnaissant que le mal est mortel[26].

En achevant son travail, le compositeur reçoit encore un choc personnel en apprenant la mort de sa mère, le [24]. Très affecté, Debussy s'interroge sur la signification de la mort dans sa correspondance avec ses amis, dont Paul Dukas[D 5], Gabriel Fauré[D 6], Gabriel Pierné[D 6] et le jeune compositeur Edgard Varèse[D 7], mobilisé et affecté à l'École de guerre à partir du mois d'avril[27].

Dans ce contexte de combats extérieurs et intérieurs, le compositeur sort enfin du silence en affirmant des choix esthétiques personnels, radicaux même. Signées « Claude Debussy, musicien français », les œuvres qu'il s'apprête à composer sont, selon Gilles Macassar et Benoit Mérigaud, « des œuvres de guerre, dans tous les sens de l'expression : œuvres de temps de guerre, économes, soumises à un rationnement qui concentre leurs moyens et condense leurs effets[28] », réalisant un projet qu'il nourrissait depuis 1908, lorsqu'il confiait au Harper's Weekly :

« Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi tous les gens qui étudient la musique, tous les pays qui cherchent à créer des écoles originales devraient avoir une base allemande. Il faudra à la France d'innombrables années pour sortir de cette influence, et si l'on regarde les compositeurs français originaux comme Rameau, Couperin, Daquin et autres artistes de leur temps, on ne peut que regretter que l'esprit étranger se soit imposé à ce qui eût pu être une grande école[29]. »

— Interview du Harper's Weekly, New York, le .

Composition

[modifier | modifier le code]

Les douze Études comptent parmi les dernières pièces écrites par le compositeur, en 1915[30]. Malade, il passe l'été à Pourville, en Normandie[D 8], où il retrouve un entrain passager. Dans son recueil de souvenirs Au piano avec Claude Debussy, Marguerite Long rappelle combien, « après une horrible période de dépression, de « néant », l'été 1915 l'avait retrempé dans ce qu'il appelait son élément vital, la mer. Et il ajoutait « Je veux dire la mer infinie ». Il retrouvait la faculté de penser et de travailler. Les Études en sont nées, puis devenues l'ultime message à son instrument[31] ».

Debussy compose alors la suite pour deux pianos En blanc et noir en juin-juillet[32], la Sonate pour violoncelle et piano fin juillet et début août[33], puis la Sonate pour flûte, alto et harpe dans les derniers jours de septembre et au début d'octobre[34]. Toutes ces œuvres témoignent, selon Harry Halbreich, « d'une inspiration et d'une esthétique semblables[35] ».

C'est entre les deux Sonates et en réponse, selon Antoine Goléa, « à la demande expressément formulée par Jacques Durand, qui versait une pension au musicien et réclamait légitimement de la musique nouvelle en échange[36] », que les Études ont été composées, entre le et le [37]. Le compositeur et pianiste André Boucourechliev ne peut s'empêcher de songer : « À lire la partition, à la jouer (tant bien que mal), à l'écouter sans fin, on essaie d'imaginer cet homme malade qui, à bout de forces, sur quelque méchante table, à Pourville, rêve ces sons et les crée… Force herculéenne de cet autre moi qui plane au-dessus du moi quotidien[38] ».

La correspondance du compositeur permet de dater précisément certaines pièces[39], telle l'étude pour les agréments ([D 9]) ou l'étude pour les sixtes (, jour de son cinquante-troisième anniversaire[40]). Le musicologue Heinrich Strobel le voit « saisi d'une véritable fureur créatrice[41] ». Le , Debussy peut écrire à son éditeur : « Hier soir, à minuit, j'ai copié la dernière note des Études… Ouf !… La plus minutieuse des estampes japonaises n'est qu'un jeu d'enfant à côté du graphique de certaines pages, mais je suis content, c'est du bon travail[D 10] ».

Le , Debussy subit une opération chirurgicale pour son cancer, qui l'affaiblit considérablement[D 11]. Selon Jean Barraqué, « il est symptomatique de sa ferveur patriotique que les très rares apparitions qu'il fait en public pendant ses dernières années soient à l'occasion de concerts destinés aux œuvres de guerre[25] ». Durand publie les deux livres d'Études au cours de l'année 1916[42],[D 12].

Aperçu de l’œuvre

[modifier | modifier le code]

Présentation

[modifier | modifier le code]

Selon Jean Barraqué, les deux livres traitent d'aspects différents de la technique pianistique : « Le premier cahier semble avoir pour objet le mécanisme digital. Le second volume propose — et ceci représente, par rapport à la littérature de cette forme, une acquisition originale — une étude des sonorités et des timbres » aboutissant, selon son expression, à une « véritable anthologie auditive[43] ».

André Boucourechliev propose une approche plus subtile encore : « Les six premières Études ont moins trait à un vrai problème pianistique, supposé résolu d'avance, qu'à un principe, un cadre librement décidés, assurant aux formes saccadées une unité certaine. On pourrait même se demander si le titre d'Études n'est pas une ruse de guerre : on neutralise le danger de rupture excessive sous le prétexte d'un propos technique[38] ».

Livre I

1. pour les « cinq doigts », d'après monsieur Czerny
2. pour les tierces
3. pour les quartes
4. pour les sixtes
5. pour les octaves
6. pour les huit doigts

Livre II

7. pour les degrés chromatiques
8. pour les agréments
9. pour les notes répétées
10. pour les sonorités opposées
11. pour les arpèges composés
12. pour les accords

En étudiant les manuscrits du compositeur, Paul Roberts observe que « l'ordre prévu pour les Études était complètement différent, à l’origine, et la division en deux livres n'était pas prévue. Debussy montre un instinct parfaitement logique pour l'équilibre et la clarté de ton[texte 1],[44] ».

Tableau montrant l'ordre initial et l'ordre final des études.
Modification de l'ordre des Études pour piano.

Dans le contrat signé le avec les éditions Durand, l'ordre annoncé pour les Études présentait encore des titres différents pour deux des douze pièces[D 13] :

1. pour le Gradus ad Parnassum
2. pour les sonorités opposées
3. pour les accords
4. pour les arpèges mélangés
5. pour les huit doigts
6. pour les sixtes
7. pour les octaves
8. pour les quartes
9. pour les degrés chromatiques
10. pour les notes répétées
11. pour les tierces
12. pour les agréments

Pédagogie et liberté

[modifier | modifier le code]

Les Études de Debussy s'inscrivent naturellement dans une tradition musicale marquée par des considérations de technique pianistique. Or, selon Jean Barraqué, « les études proposées à l'entraînement des élèves pouvaient rebuter ceux-ci lorsqu'elles étaient signées par ces gymnastes des doigts que connut le XIXe siècle. Mais Chopin et Liszt avaient donné d'admirables lettres de noblesse musicale à un genre destiné à la pédagogie. Debussy assume cette filiation[43] ».

Plus proches des Vingt-quatre études de Chopin que des Douze études d'exécution transcendante de Liszt, dans leur souci de « gommer les marteaux du piano[45] », les Études de Debussy offrent de redoutables défis techniques sans jamais cesser d'être parfaitement musicales. Dans ses lettres à son éditeur, le compositeur déclare que « ces Études dissimulent une rigoureuse technique sous des fleurs d'harmonie[D 14],[46] ». Le , il ajoute qu'« en deçà de la technique, ces Études prépareront les pianistes utilement à mieux comprendre qu'il ne faut pas entrer dans la musique qu’avec des mains redoutables[D 15],[note 1],[25],[47] ».

Cependant, les musicologues s'accordent à reconnaître que « Debussy observe la règle du jeu[43] ». Comme ses prédécesseurs, il assigne à chaque étude une difficulté particulière : « ce propos est tenu, joué, exploité, une acrobatie suprême » avec, dans le second Livre, « non un intervalle, non un cas pianistique, mais une situation plus générale. Davantage de risque, plus d'invention, plus de génie. Moins de pédagogie, plus de liberté[48] ». Selon le pianiste Paul Crossley, Debussy « redécouvre, réinvente presque : l'aspect, l'émotion, la sonorité de ces pièces ne ressemblent à ceux d'aucune autre dans la littérature pianistique, y compris, curieusement, les autres pièces de Debussy[49] ».

Antoine Goléa considère qu'« à la réflexion, cette façon de faire peut paraître curieuse et obéissant très peu, en réalité, à des considérations de technique pianistique[50] ». Cependant, pour Alfred Cortot, « de chacun de ces secs arguments scolaires, Debussy extrait une telle diversité d'effets, il emploie si ingénieusement la musicalité de ces successions d'intervalles ou de formules volontairement identiques, il les fait évoluer avec une telle indépendance d'écriture, un sens si fin de la poésie naturelle du piano que, loin de paraître résoudre un problème déterminé, ces études, l'une après l'autre, donnent l'impression de traduire, sans rigueur, une inspiration qui ne pouvait trouver mode plus naturel de s’exprimer[51] ».

Autour des Études

[modifier | modifier le code]

Les Études sont dédiées à la mémoire de Frédéric Chopin« du moins théoriquement », observe André Boucourechliev, « car la dédicace au Polonais a été occultée dans l'édition[52] ». Le compositeur avait d'abord songé à François Couperin[53], retrouvant dans ces Études « l'esprit de la danse baroque » selon le pianiste Philippe Cassard[54]. Le 15 août, il fait part à son éditeur de ses hésitations : « J'ai autant de respectueuse gratitude à l'un que l'autre de ces deux maîtres, si admirables devineurs[D 16] ». Ce serait ainsi « non sans quelque méfiance[D 17] » que les douze pièces paraissent en hommage à Chopin, Debussy redoutant que la comparaison se fasse à son désavantage[26].

Selon Émile Vuillermoz, « ce sont des pages d'une haute valeur technique et pédagogique mais, comme les Études de Chopin, ce sont des chefs-d'œuvre de musique pure[55] ». André Boucourechliev considère, malgré tout, que ces douze Études « n'ont rien à voir avec les fameuses Vingt-quatre car, pour être vouées chacune à une situation pianistique précise, elles n'apportent en rien un matériau de travail pour les pianistes. Autant celles de Chopin sont indispensables à toute aspiration au progrès, autant celles de Debussy s'adressent à un musicien accompli, résumant tout ce qu'il sait faire ou est supposé savoir faire[56] ». Heinrich Strobel souligne combien « l'aspect technique » des problèmes proposés par Études « ressort plus nettement que chez Chopin. Malgré la parenté de leurs natures, c'est en quoi se manifeste la différence des époques et des générations[57] ».

Dans ses souvenirs, Marguerite Long témoigne de la grande admiration que Debussy portait envers la musique de Chopin[58] et confirme que, plutôt qu'à Couperin, il avait préféré lui dédier son œuvre : « Chopin est le plus grand de tous, répétait-il, car, avec un seul piano, il a tout trouvé[59] ! »

Comparant les Études de Chopin et celles de Debussy, Philippe Cassard retrouve des « difficultés techniques tout aussi nombreuses et sadiques, tournant autour d'idiomes instrumentaux (tierces, octaves, notes répétées, etc.) mais jamais démonstratives, requérant en réalité plus d'agilité et de réflexes que de puissance et d'exhibitionnisme[60] ».

Le philosophe et musicologue Vladimir Jankélévitch considère autrement la nécessité du projet des Études, répondant à « la vocation essentiellement novatrice de la musique de Debussy. Il y a chez Debussy comme une volonté de ne pas rebrousser chemin, de ne jamais prendre appui sur le passé, d'éviter précisément la chose attendue ou prévue[61] » : « Ce parti pris de ne jamais s'imiter soi-même et de décevoir l'attente explique sans nul doute le langage déroutant et si profondément non conformiste d'Ibéria et des Douze Études[62] ».

L'édition imprimée est précédée d'un « amusant avant-propos, où Debussy se justifie, avec son ironie et son goût du paradoxe habituels — selon Harry Halbreich — de n'avoir pas noté de doigtés[42] » :

« Quelques mots…

Intentionnellement, les présentes Études ne contiennent aucun doigté, en voici brièvement la raison :

Imposer un doigté ne peut logiquement s'adapter aux différentes conformations de la main. La pianistique moderne a cru résoudre cette question en en superposant plusieurs ; ce n'est qu'un embarras… La musique y prend l'aspect d'une étrange opération, où par un phénomène inexplicable, les doigts se devraient multiplier…

Le cas de Mozart, claveciniste précoce, lequel ne pouvant assembler les notes d'un accord, imagina d'en faire une avec le bout de son nez, ne résout pas la question, et n'est peut-être dû qu'à l'imagination d'un compilateur trop zélé[note 2],[63] ?

Nos vieux Maîtres, — je veux nommer « nos » admirables clavecinistes — n'indiquèrent jamais de doigtés, se confiant, sans doute, à l'ingéniosité de leurs contemporains. Douter de celle des virtuoses modernes serait malséant.

Pour conclure : l'absence de doigté est un excellent exercice, supprime l'esprit de contradiction qui nous pousse à préférer ne pas mettre le doigté de l'auteur, et vérifie ces paroles éternelles : « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ».

Cherchons nos doigtés !

C.D. »

Ces derniers mots inspirent à Vladimir Jankélévitch le commentaire suivant : « Cherchons nos doigtés ! écrit Debussy en tête de ses Douze Études pour piano. Ce qui revient à dire : débrouillez-vous ! Faites ce que vous pourrez. Il n'y a pas de tabous… Tout est permis, dès l'instant qu'une musique nouvelle est en jeu, qu'un message nouveau va être délivré[64] ».

André Boucourechliev y voit tout de même une mise en garde : « Les Études, si elles présupposent un grand pianiste, ne concèdent pas à l'interprète une marge de liberté qui lui serait propre, pour la bonne raison que cette liberté est déjà accaparée par le compositeur lui-même. Toute déviation à l'égard du texte risque de verser dans un romantisme auquel ce texte tourne le dos[56] ». De fait, dans ses Études, « Debussy ne se raconte pas. Au contraire, il nous offre à voir un monde de formes et de couleurs en mouvement. Sa toile est l'espace sonore autour de l'instrument[65] ».

Études commentées

[modifier | modifier le code]

Selon Jean Barraqué, « sur le plan de la technique pianistique, les Préludes comme les Images innovent beaucoup moins que les Études[66] ». Ce dernier recueil a suscité de nombreux commentaires, en marge des biographies ou des monographies consacrées à Debussy, avant de faire l'objet d'études plus approfondies.

1. Pour les « cinq doigts » d'après monsieur Czerny

[modifier | modifier le code]
Pour les cinq doigts,
Walter Gieseking (1954).

Vladimir Jankélévitch commente la « brusquerie » de ces premières mesures : « une explosion de violence ». La première étude pour les cinq doigts débute « bien sagement, comme à 9 heures du matin, dirait Erik Satie[note 3],[67]. Voici l’heure où les petites filles modèles font leurs tenues et leurs gammes sur les touches blanches. Do ré mi fa sol, c'est le do majeur de la vie quotidienne. Mais le diable de la fausse note et du lapsus veillait[68] » :

partition
Pour les cinq doigts, mes.3-6.

« Quel est ce la bémol impertinent et indiscret qui détonne soudain et insiste effrontément, et s'impatiente, au-dessous des cinq notes en do majeur ? C'est le génie de la faute d'orthographe et de la tache d'encre qui a fait déraper le pensum[68] ».

Marguerite Long, travaillant cette étude avec le compositeur, relève cette « raillerie » des premières mesures où la main droite enlève le la bémol « comme un ongle, comme un médiator de guitare, façon de « pincer » qui faisait dire au Maître, une lueur amusée dans le regard : — Attrape[69] ! »

Ainsi, Harry Halbreich estime que « cet hommage ironique au vieux maître de la mécanique du piano — écrit sans sauts ni passage du pouce — possède l'humour désinvolte de Doctor Gradus ad Parnassum[note 4]. Les cinq premières notes de la gamme de do majeur sont « piquées » d’irrévérencieuses dissonances. Sans cesse Czerny veut se réaffirmer, et se voit troublé par les sarcasmes capricieux de Debussy : nous quittons bien vite le sage et fade exercice d'école pour un éblouissant scherzo (animé, mouvement de gigue,
), dont la désinvolture n'exclut pas la pointe d'amertume caractéristique du dernier Debussy[42] »
.

2. Pour les tierces

[modifier | modifier le code]
Pour les tierces,
Walter Gieseking (1954).

Christian Goubault relève d'abord l'« écriture continue des tierces majoritairement à la main droite, très différente de celle du prélude Les Tierces alternées » qui constituait, en 1912, une « étude avant la lettre[70] ». Dans ce contexte renouvelé, André Boucourechliev admire « la rigueur de l'écriture : pas un seul son de la voix principale qui ne soit ou ne contienne une tierce[48] ». La tierce représentant, selon lui, « l'intervalle tonal par excellence[48] », cette étude révèle « un Debussy nostalgique et langoureux, les douces consonances des tierces en ré bémol majeur se prêtant à ces effusions romantiques[42] » :

partition
Pour les tierces, mes.1-2.

L'expression s'échauffe peu à peu, jusqu'à « un éclat passionné, presque brahmsien, con fuoco, brusquement interrompu par l'impitoyable conclusion en si bémol mineur[71] ». Harry Halbreich estime, par ailleurs, que « l'exigence imprescriptible du legato e sostenuto rend le morceau particulièrement éprouvant pour l'interprète[72] ». Vladimir Jankélévitch commente également cette progression : « Quelque chose s'impatiente, s'énerve et se déchaîne dans la coda finale de l'étude. Pour les tierces : les deux mains martèlent les touches avec une insistance furieuse ; un murmurando plein de menaces, annonçant le moment tout proche où le pianissimo éclatera en fortissimo, présage cette explosion de violence. Elle est traquée, l'étude pour les tierces. Et aussi l'étude pour les cinq doigts[73] ».

Christian Goubault rapproche cette pièce de l'étude no 6 de l'op. 25 de Chopin, consacrée au même intervalle. Cependant, le tempo est plus modéré chez Debussy, « ce qui laisse penser que le compositeur connaissait les limites de sa virtuosité et avait bien l'intention de jouer ses propres pièces[74] ».

3. Pour les quartes

[modifier | modifier le code]
Pour les quartes,
Walter Gieseking (1954).

Cette étude « est censée être en fa majeur — du moins est-ce sa signature ». André Boucourechliev observe avec amusement que « tout fa est absent de l'énoncé premier. Mais l'étude est exemplaire comme écriture de sonorités. La rupture suivante résonne loin, avant de chuter en trois paliers[75] » :

partition
Pour les quartes, mes.7-9.

Debussy avait annoncé à son éditeur, dans une lettre du , que certaines Études étaient consacrées « à des recherches de sonorités spéciales, entre autres pour les quartes, — si délaissées, où vous trouverez du non-entendu[D 17] ». Harry Halbreich décrit ces sonorités comme « froides et quelque peu lunaires, déterminées par la présence de cet intervalle antiromantique et antitonal, qui s'éclaire parfois de la dure lumière du triton[72] ». Le « non-entendu » de cette pièce, d'une grande liberté formelle, la rapproche des dernières œuvres pour piano de Scriabine, qui venait de mourir, tout en annonçant les futures partitions de Messiaen[72]. Ainsi, « l'étude pour les quartes apparaît comme la clef de tout le premier cahier, comme l’étude pour les sonorités opposées est la clef du deuxième[76] ».

Antoine Goléa précise encore que « la quarte est l'un des trois intervalles « justes » de toute la musique modale, et le renversement de la quinte ». Selon lui, « c’est certainement la raison pour laquelle Debussy n’a pas composé d'étude pour les quintes, alors que, techniquement, il y aurait eu à résoudre là un problème différent de celui posé par les quartes[76] ».

4. Pour les sixtes

[modifier | modifier le code]
Pour les sixtes,
Walter Gieseking (1954).

André Boucourechliev note que « Debussy s'attendrit un peu. Il se délecte de la sonorité des sixtes dans tous les contextes et registres possibles[77] ». En effet, le compositeur explique à son éditeur, dans une lettre du , que « le souci de la sixte va jusqu'à en ordonner les harmonies qu'avec l'agrégation de ces intervalles, et, ça n'est pas vilain[D 17] ! »

partition
Pour les sixtes, mes.13-15.

Debussy confie que « pendant très longtemps, l'emploi continu de sixtes me faisait l'effet de demoiselles prétentieuses, assises dans un salon, faisant maussadement tapisserie, en enviant le rire scandaleux des folles neuvièmes… » ce qui conduit Harry Halbreich à préciser que « leur sagesse est lourde de désir contenu, et cette pièce est d'une chaleur et d'une tendresse toutes autres que le commentaire mordant du compositeur ne le laisserait croire[72] ». Pour Roland de Candé, « la plénitude chaleureuse des sixtes (aux deux mains) forme un heureux contraste avec l'étude précédente[78] ».

5. Pour les octaves

[modifier | modifier le code]
Pour les octaves,
Walter Gieseking (1954).

Cette pièce animée, brillante et de caractère joyeux, est « l'une des rares études où la joie sans nuage l'emporte », selon Harry Halbreich, qui rapproche sa « souveraine liberté d'écriture » de la suite En blanc et noir pour deux pianos[72]. André Boucourechliev ne veut voir dans cette étude que « la performance inutile, la difficulté per se », en précisant que l'écriture en octaves vise « la conquête d'un espace total et ouvert, discontinu[79] » :

partition
Pour les octaves, mes.72-76.

Debussy avait peu illustré la technique du jeu en octaves, en dehors du prélude Feux d'artifice de 1912, également très lisztien[80], même si le pianiste Claude Helffer y découvre « des traits proches de ceux de Chabrier, un rythme de valse élastique et tourbillonnant[81] » que Paul Roberts rapproche de La Valse, bronze de Camille Claudel que Debussy conservait sur son bureau[81].

Roland de Candé estime que l'« on oublie les octaves, tant le « remplissage » harmonique est coloré. La section centrale, à la façon du trio des scherzos classiques, offre un excellent contraste par sa sobriété tranquille[78] » — opinion partagée notamment par Harry Halbreich : « Tant de tierces et d'autres intervalles de remplissage viennent s'ajouter aux octaves (sauf dans la section centrale, dont le délicat dépouillement sonore et dynamique est voulu par contraste) que, musicalement, on finit par oublier tout à fait le prétexte technique du morceau[82] ».

6. Pour les huit doigts

[modifier | modifier le code]
Pour les huit doigts,
Walter Gieseking (1954).

Cette étude, en « mouvement perpétuel à la dynamique toujours étouffée », qui « réinvente de manière poétique un matériau sonore réduit au minimum[83] », exclut l'utilisation des pouces. Selon Debussy lui-même, « dans cette étude, la position changeante des mains rend incommode l'emploi des pouces, et son exécution en deviendrait acrobatique ». Harry Halbreich s'interroge, à ce sujet : « Serait-ce là un hommage de Debussy à nos anciens clavecinistes qu’il admirait tant[82] ? »« Il n'en est rien », corrige André Boucourechliev, « que recherche de vitesse ». Selon lui, cette étude est composée « d'un son, de plusieurs pages, et proche de la « vitesse du son ». Les pouces en sont exclus — trop lourds et trop courts[79] » pour cette étude où Vladimir Jankélévitch entend un « véritable vol du bourdon[84] ».

Marguerite Long s'est étonnée de cette contrainte : « La tentation devenant pour moi trop forte, et l'effet obtenu trop satisfaisant, je m'empressai de désobéir (« Cherchons nos doigtés ! », disait la préface). Devant le succès du fait accompli, l'auteur ne put qu'applaudir et — qu'on me pardonne ce mauvais jeu de mots — lui aussi, mettre les pouces[85] ».

L'étude est basée sur « l'alternance ultra-rapide des deux mains, enchaînant des groupes de quatre sons avec une virtuosité insaisissable », selon Harry Halbreich. L'harmonie, « totalement affranchie de la tonalité, naît uniquement des ondulations mélodiques, éclabousse le clavier de mille fines gouttelettes reflétant le soleil comme à travers un prisme[82] » :

partition
Pour les huit doigts, mes.54-55.

Vladimir Jankélévitch s'attache également à ce « déluge de petites notes sur les touches noires et les touches blanches. Dans l'étude pour les huit doigts et à la fin de l'étude pour les agréments, les petites notes se désagrègent et tombent en pluie[86] ». Le philosophe fixe ainsi l'unité de ce premier Livre en termes d’atmosphère sensible : « l'austère grisaille d'Automne enveloppe également l'étude pour les cinq doigts, hommage à M. Czerny, et l'étude pour les huit doigts[87]… »

Harry Halbreich estime que « la substance de ce livre est plus riche et plus audacieuse que celle du précédent, bien qu'ils soient strictement contemporains, au contraire des deux livres des Préludes[82] ».

7. Pour les degrés chromatiques

[modifier | modifier le code]
Pour les degrés chromatiques,
Walter Gieseking (1954).

Cette étude, « techniquement et musicalement assez proche de la précédente » selon Harry Halbreich, associe à « un thème obstiné et de nette carrure un essaim tourbillonnant de triples croches par groupes chromatiques, dans un univers féerique totalement libre, car ni tonal, ni modal, ni atonal. La fin interrogative est un « peut-être » ouvert sur l’infini des virtualités[82] ». Roland de Candé propose « que l'on peut qualifier de « pantonale » [cette pièce] où l'oreille ne doit pas distinguer chaque note, mais percevoir une continuité sonore en mouvement, sans polarité tonale[88] ».

Vladimir Jankélévitch rattache aux Épigraphes antiques « le chromatisme de cette septième étude : ne semble-t-il pas, à sa manière, remercier la pluie au matin ? » — la mélodie « émergeant d'une sorte de silence sonore[89] » :

partition
Pour les degrés chromatiques, mes.11-14.

Pour Guy Sacre, « cela ressemble par avance à ces bruissements impalpables, frissons d'ailes et bruits d'élytres dont Bartók emplira ses musiques nocturnes[90] ». André Boucourechliev insiste plutôt sur l'extrême difficulté d'exécution de cette étude. Lorsque la main gauche « s'avise de jouer elle-même des triples croches, c'est pour créer une rupture, et des problèmes pour le pianiste[79] » :

partition
Pour les degrés chromatiques, mes.59-60.

8. Pour les agréments

[modifier | modifier le code]
Pour les agréments,
Walter Gieseking (1954).

De cette étude, Debussy disait qu'elle « emprunte la forme d'une barcarolle sur une mer un peu italienne[D 9] ». André Boucourechliev y voit « un des essais les plus complexes de formes cloisonnées et discontinues : rien ne dure ici, ni un son (brisé, imitant un ornement), ni les types de structures, ni les rythmes — c'est une des œuvres les plus riches de Debussy à cet égard[91] ». Harry Halbreich relève également « la structure rythmique et agogique, d'une souplesse extraordinaire, dans le cadre d'un
très lent, alors que la tonalité de fa majeur demeure assez nettement perceptible[92] »
, au début et à la fin de la pièce.

Parmi les prestiges d'une écriture où mélodie, rythme, « tout est instantanément remplacé par une nouvelle idée », André Boucourechliev relève deux mesures où « des bouffées de parfums de timbres jaillissent, où se superposent des rythmes irrationnels[93] » :

partition
Pour les agréments, mes.33.

Pour Harry Halbreich, les difficultés techniques culminent dans les deux mesures suivantes, à
, avec leurs accords parallèles rapides à la main droite[92] :

partition
Pour les agréments, mes.35-36.

9. Pour les notes répétées

[modifier | modifier le code]
Pour les notes répétées,
Walter Gieseking (1954).

André Boucourechliev s'abstient de commenter cette étude : « passons sur les notes répétées[93] ». Frank Dowe attribue pourtant à cette pièce, par « son début bégayant, virtuellement atonal, un souvenir du General Lavine et du music-hall comme un avant-goût de la fragmentation opérée par Webern et ses successeurs[texte 2],[94] ».

Harry Halbreich rappelle que la technique des notes répétées, illustrée par cette toccata de caractère humoristique, demeure « typiquement occidentale, surtout française (les clavecinistes) et évidemment espagnole (Scarlatti, la guitare)[92] » :

partition
Pour les notes répétées, mes.1-4.

Selon Vladimir Jankélévitch, « la dissonante sonorité se plisse et se hérisse frileusement dans les études pour les degrés chromatiques et pour les notes répétées : jetées en staccatos, les deux notes conjointes vibrent rageusement l'une contre l'autre[95] ». Par sa technique et sa précision, elle « égale la sécheresse acérée et craquante d’un Stravinsky[92] » :

partition
Pour les notes répétées, mes.40-43.

Parmi les œuvres contemporaines des Études, Guy Sacre propose plutôt un rapprochement avec la Sonate pour violoncelle et piano dont la musique « parfois grimace, et ce n'est pas toujours pour rire : certaines brusqueries, certaines stridences ne trompent guère, non plus que certaines plaintes[90] ». Harry Halbreich note que « les intervalles dissonants de seconde, mineure ou majeure, et quarte augmentée, dominent mais Debussy use aussi largement de la gamme par tons : la nature de ce matériau d’intervalles a pour résultat une musique tout à fait atonale, la tonalité officielle de sol majeur demeurant une virtualité… sur le papier[92] ! »

10. Pour les sonorités opposées

[modifier | modifier le code]
Pour les sonorités opposées,
Walter Gieseking (1954).

Cette étude a fait l'objet du plus grand nombre d'analyses, et de commentaires enthousiastes : André Boucourechliev y voit le « chef-d'œuvre de la modernité de Debussy[93] » — « l'une des plus admirables pages des Études », selon Jean Barraqué[43] — « d'une troublante et audacieuse beauté[88] », pour Roland de Candé — « pièce doublement géniale » pour Harry Halbreich, « par sa sensationnelle nouveauté de propos et d'écriture et par la profondeur de son message expressif. Pour la première fois, devançant Webern et Messiaen, Debussy exploite les ressources insoupçonnées des timbres, des attaques et des intensités possibles dans le cadre du seul piano[92] ».

André Boucourechliev définit cette pièce en termes de « polyphonie de timbres délicatement étagée dans l'espace où, d'ailleurs, l'interprète est fortement mis à contribution, car c'est avec ses doigts, les poids impondérables dont il les charge, qu'il doit matérialiser (ou plutôt immatérialiser) cette écriture. De plus, il doit, de sa propre initiative, combler les lacunes de notation des intensités, ce qui suppose une méditation préalable sérieuse[96] ».

Un exemple caractéristique du raffinement dans l'écriture des nuances se trouve aux mesures 38-40, où le même accord doit être joué trois fois de suite de manière différente — piano doux, piano marqué, piano expressif et pénétrant — en croisant les mains, pour finir :

partition
Pour les sonorités opposées, mes.38-41.

Jean Barraqué relève ainsi « un agencement « contrapuntique » des registres, des nuances, de la dynamique, des tempos, des vitesses de déroulement et même des notations de style expressif[43] ». Par contraste, « un motif de fanfare en quartes et quintes ajoute une dimension spatiale imprévue[97] », lointain rappel d'En blanc et noir[98]« sol dièse, orthographié parfois la bémol, sert de pivot[99] » entre deux tonalités éloignées :

partition
Pour les sonorités opposées, mes.31-33 : fanfare et pôles de tonalité représentés sur le cycle des quintes.

André Boucourechliev recommande au pianiste de « rester de glace dans cet univers glacé[98] » malgré l'indication de jeu Appassionato. Cependant, « le plus grand miracle est que ces hautes spéculations d'écriture donnent lieu à une musique d'une expression aussi profonde et aussi poignante que cette grande sarabande, qui répond en plus ample et en plus intense à l'Hommage à Rameau[97] » de 1905. Le manuscrit de cette étude porte l'indication « les sonorités remplacées — ou expulsées », qui témoigne de l'approche particulière du compositeur[100].

11. Pour les arpèges composés

[modifier | modifier le code]
Pour les arpèges composés,
Walter Gieseking (1954).

En parfait contraste avec l'étude pour les sonorités opposées, cette pièce offre « un intermède ravissant et plein de fraîcheur, jeu lumineux, ironique et léger qui ramène au Debussy souriant de l'époque des Estampes[97] »« une des pièces les plus ravissantes et les plus lumineuses de l'œuvre de Debussy, la plus proche des études de Chopin par le style et par l’esprit », en son « ruissellement d'arpèges et d'harmonies[101] ». Harry Halbreich précise que « cette page détendue est la seule du recueil qui se termine sur un clair accord parfait majeur, affirmant la tonalité principale de la bémol majeur[97] ».

Roland de Candé apprécie, dans « cet intermède enchanteur, ces nuages de notes colorés » qui « donnent le sentiment de clusters fluides, magiques[88] ». André Boucourechliev commente encore « l'écriture des timbres fondée sur l'harmonie plutôt que sur le rythme », où les tonalités changent sans cesse au gré de l'écriture : « un changement d'armature pour une seule mesure parfois[98] ! »

partition
Pour les arpèges composés, mes.1-2.

Il existe une version très différente de cette étude pour les arpèges composés, que Jean Gallois considère comme une « ébauche encore mal définie (et pour cela abandonnée)[102] », reconstituée et publiée par Roy Howat en 1980 sous le titre Étude retrouvée[103]. Il s'agit d'« un manuscrit de six pages portant l'indication pour les arpèges composés, que l'on a longtemps assimilé à une esquisse de l'étude définitive. Un examen plus attentif de ce manuscrit révèle une pièce entièrement distincte. Il apparaît ainsi que Debussy aurait travaillé à deux versions possibles pour ses arpèges composés, avant de choisir l'une et de conserver l'autre dans ses papiers, peut-être pour en faire usage sous une autre forme[104] ».

Cependant, « il n’était pas du tout dans les habitudes de Debussy de conserver quoi que ce soit qu'il aurait rejeté, ce qu'il exprimait de manière explicite à son ami Pasteur Vallery-Radot : Je détruis tout ce qui ne me satisfait pas[texte 3],[105] ». Dès lors, « pourquoi Debussy l'a-t-il abandonnée ? » Roy Howatt observe que « la version définitive pour les arpèges composés offre un meilleur pendant aux études qui l’entourent dans la collection, aussi bien dans l’édition publiée que dans la disposition envisagée à l’origine par le compositeur[texte 4],[106] ».

L'examen attentif de la partition révèle que « le papier employé est fin et de mauvaise qualité, chaque page mesurant 21 par 27 centimètres, au lieu du papier plus grand et plus épais que Debussy utilisait toujours pour ses partitions achevées[texte 5],[107] ». Roy Howat recommande aux pianistes d'interpréter cette pièce comme un intermezzo entre les deux Livres, puisque le mouvement de l'étude pour les degrés chromatiques est le même que celui de l'étude pour les huit doigts. Selon lui, « les deux cahiers des Études n'ont pas été composés pour être enchaînés directement, l'un à la suite de l'autre[104] ».

Dans sa version définitive, l'étude pour les arpèges composés fait écho à la première étude de l'opus 25 de Chopin, qui présente « la même tonalité, la bémol majeur, et la même passion pour les formules arpégées, goût pour l'arabesque avivé chez Debussy par son contact avec l'Art nouveau qui s'inspirait des formes du monde végétal. Dans les deux pièces, un chant se dégage des liquides dessins arpégés, mais alors que l'Étude de Chopin déploie sans solution de continuité une ample et pénétrante ligne mélodique, dans celle de Debussy la partie centrale introduit une thématique capricieuse et ironique qui contraste avec les arpèges ondoyants qui l'encadrent. Les deux pièces s'achèvent sur d'impalpables arabesques[108] ».

12. Pour les accords

[modifier | modifier le code]
Pour les accords,
Walter Gieseking (1954).

Selon Élie Robert Schmitz, cette étude constitue la meilleure conclusion pour l'ensemble des deux livres, par « sa vitalité rythmique, son vaste registre dynamique et la mise en place des voix dans la présentation des éléments, comme dans le final d'un concerto[109] ». De fait, elle se distingue « par son expression immédiate, qu'il s'agisse de l'agressivité vigoureuse et de l'insistance cauchemardesque des première et deuxième parties, ou de l'intensité des évocations visionnaires de la section centrale, mystérieuse et inquiétante[83] ».

Debussy évoque, dans une lettre à son éditeur, la « gymnastique presque suédoise » que cette étude représente « pour la main gauche[D 14] » — ou, plus exactement, pour les deux mains[110]. En tant que pianiste, André Boucourechliev parle plutôt d'« expérience « zen » : on ne peut jouer que sans viser, puis on compte les points (les fautes…)[111] » :

partition
Pour les accords, mes.1-5.

Harry Halbreich entend dans cette étude « une affirmation de puissance presque agressive, avec une poigne vigoureuse trop souvent déniée à l'auteur de Pelléas. Debussy ouvre ici au piano des perspectives percutantes dont ses successeurs sauront tirer parti[97] ». Harmoniquement, il n'y a « point de chromatisme alangui, mais un modalisme vigoureux et austère à infrastructure pentaphone, juxtaposant des accords parfaits non apparentés entre eux, et dont la dynamique véhémente accuse le contexte dissonant[97] ». Guy Sacre découvre également un « Debussy inhabituel dans la douzième étude, qui paraît bien plutôt écrite à la gloire de ce « rythme de machines » dont la musique commence alors, avec Stravinsky ou Prokofiev, à donner des exemples. Que le flou impressionniste est donc loin[112] ! »

La structure de l'étude est symétrique, avec l'« extraordinaire milieu du morceau, totalement différent, lent jusqu'à la négation du mouvement (une croche du
égale une mesure à
précédente !), et dont Vladimir Jankélévitch rapproche la « pause énigmatique et menaçante » de « l’œil du cyclone » dans Masques[97] »
« un moment poétique sublime[111] » :

partition
Pour les accords, mes.84-85.

Harmoniquement, Jankélévitch observe que « la huitième pour les agréments, la neuvième pour les notes répétées, la dixième pour les sonorités opposées et surtout la dernière pour les accords expérimentent sous toutes ses formes ce sporadisme des accords parfaits, l'insularité tonale qu’il suppose, la mystérieuse circulation mélodique qui le parcourt[113] ».

À tous égards, cette dernière étude constitue le climax de l'œuvre. Selon Anthony Girard, « le compositeur feint de s'éloigner », offrant deux sommets de tension (mesures 31 à 40, puis 140 à 159[114]) avant le véritable climax (mesures 168 à 180) « abrupt, saisissant : il se situe à l'opposé de ce qu'on attend d'un apogée brillant, et donne à la conclusion du recueil un véritable poids émotionnel[115] ». En tant que telle, l'étude pour les accords « n'est pas la plus belle des douze études » au goût de Guy Sacre, « mais c'est indubitablement celle qui révèle le mieux en Debussy d'autres mondes possibles, et demeurés inexplorés[112] »« Ainsi prenons-nous congé », conclut Harry Halbreich, « non point du Faune voluptueux, mais de l'auditeur passionné et attentif du vent d'Ouest, dont les rafales vivifiaient les nuits de Pourville[116] ».

Une incertitude subsiste autour de la création des Études : à quelle date et dans quel cadre ont-elles été présentées en public ? Les ouvrages consacrés à Debussy déclarent que les Douze études ont été créées le à Paris, par le pianiste Walter Rummel[117]. André Boucourechliev n'a pas de mots assez durs envers cet interprète : selon lui, « savoir que l'œuvre fut créée par Walter Rummel en 1916, c'est évoquer un massacre… »« l'atroce Rummel », ajoute-t-il encore entre parenthèses[56] ! Edward Lockspeiser n'est pas de cet avis, et attribue à ce pianiste, issu d'une lignée de musiciens allemands, « un sens de la musique française pour piano comparable à celui de Gieseking[118] ». Debussy lui-même le tenait en haute estime, comme un « prince des virtuoses[119] ». Cependant, du fait de la guerre, le Guide du Concert n'est pas imprimé[120] et les détails du programme de ce concert ne sont pas connus.

L'incertitude se double de confusion puisque, dans son vaste ouvrage chronologique Music since 1900, un musicologue aussi scrupuleux que Nicolas Slonimsky omet de mentionner le concert de Walter Rummel et propose le [121] comme création des Études, par Marguerite Long à la Société nationale de musique.

Or, dans ses souvenirs, Marguerite Long déclare n'avoir travaillé les Études avec Debussy qu'en 1917 et mentionne, à propos de ce concert : « Comme la S.M.I. l'avait fait au printemps, la S.N.M. rouvrait ses portes. C'est le 10 novembre qu'avec une autre grande œuvre française, je jouai en première audition un groupe des Études de Debussy (dans cet ordre : no 11 pour les arpèges composés, no 10 pour les sonorités opposées, no 1 pour les cinq doigts)[122] ». Il ne devrait subsister aucun doute sur l'année — même non déclarée — de ce concert, puisque la pianiste revient sur cet événement après avoir mentionné « le tragique octobre 1917 » au cours duquel l'état du compositeur s'aggrave brusquement[123].

Marguerite Long n'en écrit pas moins qu'elle interprète ces trois études « en première audition », le , et Nicolas Slonimsky rend compte de ce concert comme d'une présentation intégrale des Études[texte 6],[121]. Cependant, les études no 10 et no 11 avaient déjà été interprétées en public par le pianiste américain George Copeland, le , dans l'Aeolian Hall de New York[124].

La correspondance du compositeur permet de trancher en faveur du concert du , en apportant une précision que ses biographes n'ont pas relevée : le , Debussy félicite Walter Rummel pour son initiative de présenter Quatre études dans un concert au profit de l'« Aide affectueuse aux musiciens », association que le pianiste avait fondée en octobre 1915 avec son épouse, fille du peintre de l'école de Barbizon Jean-Ferdinand Chaigneau[D 18]. Il s'agirait donc encore d'une création partielle des Études, dans le cadre mondain du salon parisien de la comtesse Orlowski[D 18].

Ainsi, comme pour les deux livres des Préludes[125],[126], on ignore les circonstances d'une première audition intégrale des Études.

Interprétation

[modifier | modifier le code]
Caricature au crayon montrant Debussy de profil.
Debussy au piano — caricature de Jean Dulac en 1912.

Dans une lettre du à son éditeur, Debussy déclare : « je pourrai vous jouer ces Études qui effraient vos doigts. Soyez certain que les miens s'arrêtent parfois devant certains passages. Il faut que je reprenne ma respiration comme après une ascension… En vérité, cette musique plane sur les cimes de l'exécution — il y aura de jolis records à établir —[D 19] » Cependant, son état de santé se dégrade rapidement. Le , dans une lettre à Gabriel Fauré, le compositeur admet qu'il renonce à interpréter cette partition, parce qu'il ne sait « plus assez bien jouer du piano pour risquer l'exécution de mes Études. En public, je suis atteint d'une phobie spéciale : il y a trop de touches ; je n'ai plus assez de doigts ; et, tout à coup, je ne sais plus où sont les pédales ! C'est triste et parfaitement angoissant[D 20] ».

Selon Harry Halbreich, « en dépit de sa robustesse », particulièrement agressive dans l'étude pour les accords, « cette musique exige de l'interprète une sorte d'élégance particulière, d'élasticité très difficile à réaliser[97] ».

Marie Duchêne-Thégarid et Diane Fanjul se sont intéressées à cet aspect de la postérité du compositeur : « à sa mort, Debussy laissait son œuvre pianistique entre les mains d’interprètes renommés qui, sur scène, pouvaient transmettre aux auditeurs une interprétation autorisée — en partie du moins — par le compositeur. Mais ni Walter Rummel, ni George Copeland, ni Ricardo Viñes, ni Élie Robert Schmitz ni Maurice Dumesnil ne furent amenés à enseigner leur savoir-faire dans le cadre du Conservatoire[127] ». Ainsi, « Marguerite Long, dont les relations avec Debussy sont aujourd'hui regardées avec circonspection, fut longtemps l'une des rares interprètes et pédagogues » assurant le lien entre la salle de concert et la salle de classe[127].

Celle-ci témoigne, dans ses souvenirs, de l'étonnement du public :

« Au concert, à peine avais-je commencé les do-ré-mi-fa-sol-fa-mi-ré-do de la pièce pour les cinq doigts que, dans le public, une dame réfractaire à l'esprit, et croyant retrouver sans doute les « gammes » fastidieuses de sa jeunesse, s'exclama, suffoquée :

— Tout de même ! Si ce n'était pas signé Debussy !

De vigoureux applaudissements, dont les siens, saluèrent pourtant la fin du morceau, et tout ce que nous avons dit de sa beauté musicale[128]. »

L'humour présent dans les Études — « cet esprit de plagiat ironique », selon l'expression de Vladimir Jankélévitch — témoigne, en effet, de la « bonne humeur de la parodie mutuelle chez les musiciens français : Debussy qui pastiche « Monsieur Czerny », Séverac qui pastiche Daquin, Charles Bordes, Albéniz et Emmanuel Chabrier, Chabrier qui parodie les rodomontades tétralogiques, Satie qui pastiche tout le monde, Saint-Saëns lui-même, dans Le Carnaval des animaux, imitant Offenbach, Berlioz… et Saint-Saëns, Ravel enfin, qui parle si souvent la langue de Domenico Scarlatti — ils mettent tous le souci romantique de leur priorité après le souci de leurs feintes[129] ».

Christian Goubault lie directement les enjeux de l'interprétation aux innovations apportées par le compositeur : « ces Études organisent l'espace et la durée avec changement de registres et de tempos, établissent un inventaire des différenciations du toucher pianistique, des attaques de notes et d'accords (de la caresse et de l'imperceptible à la percussion et à la stridence), des nuances, des reliefs et des volumes (épaisseur et profondeur), des couleurs, des spectres et des strates sonores, des effets de résonance (du fondu/enchaîné aux frottements et battements de notes). Il faut avoir ces données présentes à l'esprit et être doté d'une exceptionnelle sensibilité lorsque l'on aborde ces compositions où le son est véritablement ausculté sous tous ses aspects[130] ».

À la fin du XXe siècle, le pianiste Philippe Cassard considère les Études comme « le piano absolu ». Selon lui, « Debussy retrouve une seconde fraîcheur pour accomplir ce tour d'horizon complet des possibilités du piano. Après le second livre des Préludes, où une dissolution sournoise s'attaque à la mesure, ronge le tempo, étire la respiration, le compositeur rebâtit avec ses deux cahiers d'Études un univers cadré, anguleux[54] ». Ainsi, la « matière sonore » de ce dernier recueil, « naturellement riche et inspirante, stimule l'imagination en permanence, suscite les trouvailles, excite les sens, donne un relief et une palette incomparable de couleurs aux œuvres d'une grande partie de notre répertoire[131] ».

Aldo Ciccolini place les Études dans la grande tradition pianistique instaurée par Mozart et Chopin, en précisant que « ce qui est ajouté au-dessus ou au-dessous de la note (son intensité, son poids, son articulation) est aussi important que la note elle-même. À scruter sur le papier, à ausculter sans cesse au clavier, cette musique rend très exigeant. Elle forme l'oreille à tenir le rôle d'un microscope sonore, qui révèle l'infiniment petit des nuances de couleur, des subtilités harmoniques » :

« Jouer Chopin n'aide pas nécessairement à mieux interpréter Debussy. En revanche, travailler Debussy permet de déceler plus de finesse dans la musique de Chopin[132]. »

Postérité

[modifier | modifier le code]

En conclusion de sa correspondance avec Jacques Durand autour des Études, Debussy se confie brièvement : « J'ai mis beaucoup d'amour et beaucoup de foi dans l'avenir des Études. J'espère qu'elle vous plairont, tant pour la musique que pour leur destination[D 17] ? » Selon Émile Vuillermoz, « Debussy, toujours enclin à dissimuler pudiquement ses sentiments intimes sous le masque de l'ironie, disait de ces éblouissantes réalisations : « Elles représentent les mille manières de traiter les pianistes comme ils le méritent ! » Mais, en réalité, il en était secrètement satisfait[55] ».

Le pianiste Jan Michiels regrette que « les Études restent encore aujourd'hui dans l'ombre des Préludes et des Images, bien plus souvent exécutés : même Alfred Cortot, dans sa somme consacrée à la Musique française pour piano, n'accorde que quelques paragraphes au cycle. Ces douze pièces constituent pourtant un moment-clé dans l'histoire de la musique[133] » et le point culminant de son œuvre pour piano, selon Antoine Goléa, qui les considère comme des « chefs-d'œuvre de la musique nouvelle par leur totale liberté formelle, leur fantaisie rythmique, leur prodigieuse invention harmonique de chaque instant[134] ».

Dans son article pour le numéro spécial de La Revue musicale consacré à Debussy, en 1920, Alfred Cortot accorde à peine une page aux Études, contre cinq pages de commentaires autour des Préludes[135]. Reconnaissant dans le dernier recueil de pièces pour piano du compositeur, « avec des combinaisons que les œuvres antérieures nous ont déjà rendues familières et où s'inscrit, de manière si caractéristique, la personnalité de Debussy, toute une gamme insoupçonnée de sensations pianistiques d’autant plus frappantes et originales que la succession d'une idée littéraire ne vient plus expliquer ou atténuer leur audacieuse nouveauté », le pianiste suppose que la qualité musicale et technique de l'œuvre, « où s’affirment sous l'égide d'un grand nom les principes de la virtuosité moderne, suffira peut-être à créer à Debussy, dans la gratitude des professeurs de piano de demain, une place dont son humour le meilleur et le plus ironique n'eût certes pas conçu sans étonnement l'importance didactique exceptionnelle[51] ».

Gravure montrant des soldats qui s'entre-tuent dans le noir.
« Dans les Ténèbres », gravure sur bois de Félix Vallotton (C'est la guerre IV, 1916).

Selon Harry Halbreich, « comme toutes les dernières œuvres de Debussy, les Études ont été longtemps considérées comme les produits d'une imagination déclinante, où une abstraction purement cérébrale ne serait point parvenue à pallier l'appauvrissement dû à l'âge et à la maladie[35] ».

La correspondance de Maurice Emmanuel permet de comprendre la désaffection à l'égard des pièces pour piano de 1915 selon une argumentation diamétralement opposée, où ce n'est plus le tarissement de l'imagination qui est en cause, mais son débordement. Attaché à défendre l'œuvre et la mémoire de l'auteur de Pelléas et Mélisande contre Saint-Saëns, qui soutenait que « la recherche de l'originalité ne conduit qu'au baroque » — le vieux maître classique ajoutant qu'« on s'habitue à tout, à la saleté, au crime même, mais il y a, précisément, des choses auxquelles il ne faut pas s'habituer » pour conclure que « Debussy n'a pas créé un style : il a cultivé l'absence de style, de logique et de sens commun. Mais il avait un nom harmonieux. S'il s'était appelé Martin, on n'en aurait jamais parlé[136] ! » — Maurice Emmanuel proteste mais reconnait, dans sa réponse :

« Je ne prétends pas que sa langue ni son style soient exempts de toute réserve. Je goûte infiniment bon nombre de ces œuvres subtiles, mais il en est quelques-unes, parmi les dernières surtout, où l'auteur, craignant sans doute d'être distancé, s'inflige à lui-même des surenchères et dépasse son but premier : celles-là, je ne les aime point ; je ne les comprends pas. Et je vous abandonne entre autres les duos Blanc et Noir[137]. »

— Maurice Emmanuel à Camille Saint-Saëns, le .

Annette Becker analyse l'animosité réciproque entre Saint-Saëns et Debussy durant la guerre[138] : « Saint-Saëns le traite de cubiste « capable d'atrocités » à la parution d'En blanc et noir. Si cette musique est inaudible pour Saint-Saëns, elle ne peut être que de Kultur allemande, responsable d’atrocités culturelles, kubiste en un mot, selon la croyance que l'invention picturale de l'Espagnol Picasso et du Français Braque possédait la nationalité abjecte de leur marchand Kahnweiler. En réalité, Saint-Saëns traque les tendances modernistes chez Debussy depuis longtemps, et la guerre ranime ce front malgré une façade d'union sacrée de la pure musique française[139] ».

André Suarès justifie cette incompréhension des contemporains : « on y a vu un jeu de la forme rare. L'extrême audace de l'harmonie a trompé sur les sentiments : ici, le parfum cruel de la fleur égare le musicien qui la respire. Il ne discerne plus assez la nature de la plante, et la beauté lui échappe[140] ». Or, une nouvelle orientation critique apparaît durant l'année 1915. Dans la revue Le Mot, « par ignorance ou provocation, Jean Cocteau ne se contente pas de s’en prendre à la musique allemande, il critique aussi la musique en France qui aurait été mise en lambeaux par Debussy puis Ravel[141] » :

« En musique ç'avait été l'époque des entrelacs du fil mélodique,
puis des ondulations et des nœuds, du fil mélodique,
puis Debussy vint, décomposant, dénervant, déchiquetant doucement le fil,
puis Ravel jouant avec la charpie sonore[142]. »

— Jean Cocteau, Nous voudrions vous dire un mot. Réponse à de jeunes musiciens, 1915.

Après les reproches des « anciens maîtres », cette attaque exprime les volontés d'une nouvelle génération, qui préfère Stravinsky à Ravel, et Satie à Stravinsky[143]. C'est ainsi que s'opère une entreprise de mystification — « orchestrée de main de maître par Jean Cocteau », selon Anne Rey[144] — qui tend à « attribuer à Satie non seulement des lauriers mais une priorité d'inspiration[145] ». Cette « manœuvre » s'exprime de manière éclatante lors d'un « Festival Satie » organisé par Cocteau, le [145], où le poète prétend citer « une phrase de Satie qui m'a été dite par Debussy et qui décida de l'esthétique de Pelléas[146] », à laquelle il oppose des aphorismes : « Debussy a dévié… Satie reste intact[145] ».

Ces affirmations de Cocteau sont aujourd'hui durement condamnées[146]. Ornella Volta, spécialiste de Satie, rappelle que « Cocteau n'a jamais été un familier de Debussy, qu'il a sans doute croisé quelquefois aux Ballets russes, sans plus. Il est donc fort improbable, comme il le prétend, que le compositeur de Pelléas lui ait fait des confidences à propos de la dette qu'il aurait contracté vis-à-vis de Satie[147] ». De pareilles déclarations agaçaient jusqu'au compositeur de Parade[note 5],[148], et « cette influence que Jean Cocteau a voulu exercer sur la musique française s'est avérée sans lendemain[149] ».

Devant cette « étonnante évolution de l'opinion, depuis 1902, sur l'importance à accorder à l'œuvre de Debussy », Anne Rey observe qu'« après Pelléas, elle n'épousa plus le sens de l'histoire : apparence « fin de siècle » du Martyre de saint Sébastien en plein apogée du cubisme (1911), distinction glacée de Jeux à un moment où la gaieté est de rigueur[150] » — et ce dernier recueil de pièces pour piano témoignant d'un « choix d'abstraction totale, énigmatique[151] ». Ainsi, Antoine Goléa reconnaît que, musicalement, « la solution dans les Études atteint et dépasse son point critique. Plus que jamais, les admirateurs du premier Debussy, jusqu'à La Mer exclue, parleront, à propos de ces deux cahiers, de musique sans forme, de musique incohérente, de musique de malade[152] ».

Reconnaissance

[modifier | modifier le code]

Des trois hypothèses émises par Antoine Goléa — musique sans forme, musique incohérente, musique de malade — hypothèses « qui prennent, avec ces airs de certitude l'allure d’accusations, seule la troisième est exacte — mais exacte non pas dans le sens primaire qui aurait dénié à Debussy malade tout pouvoir d'invention et de composition, mais dans le sens plus subtil et seul vrai, où la liberté intégrale, le total et permanent imprévu de la forme sont, dans toutes les œuvres de la dernière période de Debussy, le signe de la libération intérieure de l'homme et du créateur par rapport aux contingences d'une vie dont il sent qu'il s’éloigne, irrémédiablement[152] ».

Vladimir Jankélévitch considère également que « Debussy est tellement grand, tellement génial qu'il a bien pu devancer l'antidebussysme : les merveilleuses et dures mécaniques d'acier des Épigraphes antiques et des Douze Études réagissent avant les « Six » contre l'impressionnisme[13] ». Anthony Girard en est également frappé : « Avec les Douze Études, on mesure la distance prise par Debussy avec Debussy lui-même[153] ». L'ultime recueil pour piano, « en renonçant aux Images, aux Estampes, à toute cette figuration intensément poétique qui servit de trame à bien des œuvres, des Jeux de vagues aux Parfums de la nuit », concrétise « cette victoire sur le debussysme, sur le poids d'une originalité trop forte, génératrice d'épigones[153] ».

« Debussy entre dans son ère d'effacement[154] », selon l'expression de Jean Barraqué, du moins en France — pour « l'odieux milieu musical de l'entre-deux-guerres[155] », dont André Boucourechliev stigmatise la « pseudo-avant-garde des Six, à l'insigne pauvreté de langage, menés par ce truqueur appelé Cocteau[156] » — car la situation est bien différente en Europe. En Allemagne, le musicologue Hans Heinz Stuckenschmidt, spécialiste de Schönberg, présente Debussy comme « le premier compositeur radical de l'ère musicale nouvelle[154] ». En Hongrie, Béla Bartók, qui interprète en un même concert l'intégralité des Préludes du compositeur français, déclare que « Debussy est le plus grand musicien du XXe siècle[157] ». En France, cependant, Paul Landormy mentionne seulement les Études du compositeur, sans en donner les titres et sans les commenter, dans son histoire de La Musique française (de Franck à Debussy) en 1943[158].

Après la Seconde Guerre mondiale, dans son analyse de l'Introduction du Sacre du printemps de Stravinsky pour son cours de composition au Conservatoire, Olivier Messiaen précise que « Debussy, qui en fut le champion, étend l'irrationalité rythmique à une conception nouvelle de la forme, dans des partitions telles que les Études pour piano ou encore Jeux[159] ». En 1948, Guy Ferchault émet un jugement positif sur l'ouvrage : « Malgré l'apparente sécheresse de ces titres scolastiques, les Douze études sont loin d'être dénuées d'un réel intérêt musical. Indépendamment de leur importance pédagogique, c'est par leur substance musicale pure que ces pièces attirent et retiennent l'attention. À cet égard, elles représentent sans doute l'inspiration la plus frappante, l'exemple le plus achevé, la synthèse la plus parfaite de la notion de style appliquée à l'œuvre pour piano de Claude Debussy[160] ».

L'opinion des critiques évolue, notamment en Angleterre : si Ernest Walker estime encore en 1954 que « la plupart des Études semblent exagérément préoccupées de leur propos technique[texte 7],[161] », Roger Smalley reconsidère la composition des Études en termes de formes nouvelles, dans un article du Musical Times de 1968, intitulé Debussy & Messiaen : « Il ne s'agit pas d'une juxtaposition arbitraire d'éléments disparates, mais d'une musique poétique, expression d'une pensée continue et appliquée, produisant une succession d'images liées entre elles, non par un procédé musical logique et démontrable, mais simplement parce qu'elles sont générées et mises en application par la pensée du compositeur[texte 8],[162] ».

Selon Antoine Goléa, « leur liberté extraordinaire est purement musicale : elle appartient tout entière à Debussy, le visionnaire, que la maladie contribuait à libérer de toute contrainte terrestre, temporelle ou simplement pratique[36] ». À la fin du XXe siècle, Guy Sacre résume l'évolution des jugements portés sur les Études : « Les amoureux du premier, voire du deuxième Debussy, continuent, semble-t-il, de bouder ces pages. Le parti pris d'abstraction, de « musique pure » (l'affreux mot !) dont elles s'accompagnent leur donne à imaginer une œuvre décharnée, cérébrale, un produit de laboratoire ». Mais « ceux qui n'y appliquent, tout bonnement, que leurs oreilles, les aiment chaque jour davantage[163] ».

Dans un entretien radiophonique du , intitulé Mind over Music[164], Edgard Varèse relève, à partir de Jeux, « une certaine dureté de surface, une atmosphère plus austère, une tension plus haute que dans n'importe laquelle de ses œuvres précédentes[165] ». Il estime que « Debussy sentait le changement de pulsation de son époque, et je suis sûr que, s'il n’avait été incurablement malade, nous aurions assisté à une nouvelle orientation de sa musique[166] ». Henrich Strobel confirme cette orientation nouvelle à propos des Études : « Qu'on les aborde du point de vue de la technique ou de la composition, on est étonné de la nouveauté d'esprit qui y règne[57] ».

Vladimir Jankélévitch précise que « Debussy n'est pas seul », et mentionne les études composées à la même époque par Roger-Ducasse, dont les titres rappellent ceux de Debussy : Étude en sol dièse mineur en notes répétées (1914[167]), Quatre études (1915[167]), Étude en la bémol majeur en tierces et Étude en sixtes (1916[168]), Rythmes (1917[168]), Sonorités (1918[168])[169]. Ce compositeur, « élève chéri de Fauré[170] », était un ami proche de Debussy et un excellent pianiste, au point de créer en duo avec lui la suite En blanc et noir, le [117]. Les Études qu'il compose alors sont créées par Marguerite Long, le , et saluées par Debussy avec enthousiasme[171] : « J'ai entendu vos Études, si difficiles, pour lesquelles les doigts de Marguerite Long se sont multipliés[172],[D 21] ! » Guy Sacre observe, par ailleurs, qu'« au contraire de celle de Debussy, contemporaine, l'étude en sol bémol, pour les sixtes, choisit la rutilance de la couleur et l'éclat de la sonorité[173] ».

Selon Edward Lockspeiser, « le prélude du Tombeau de Couperin de Ravel évoque la première des Douze Études[174] ». Jan Michiels note que Paul Dukas fait allusion à l'étude pour les sixtes et au Prélude à l'Après-midi d'un faune dans La plainte, au loin, du faune… du Tombeau de Claude Debussy commandé par la Revue musicale, en 1920[175]. Parmi les compositeurs français de la seconde moitié du XXe siècle, Olivier Messiaen se concentre « tant sur l'écriture instrumentale que sur la théorie de composition[176] » dans ses Quatre études de rythme (1950[177]) et André Boucourechliev rend hommage à l'étude pour les quartes dans ses Six Études d'après Piranèse (1975[178])[179]. Pour cette génération de musiciens, les Études de Debussy représentent « un laboratoire de composition, un lieu de prospective[176] ».

Roland de Candé relève dans « ce chef-d'œuvre visionnaire » des Études « une extraordinaire subtilité de rythmes et de timbres, avec des gradations d'intensités et d'attaques, très en avance sur l'époque. Debussy invente tout : cette musique est étrangère à tout principe préexistant. L'harmonie tonale est dépassée : il n'en reste que l'ombre, le symbole. La technique pianistique crée un monde nouveau, qui anticipe les recherches d'après 1950 et en est même l'étape inaugurale[180] ».

Vladimir Jankélévitch évoque l'influence du « douloureux Debussy des dernières années » sur les Douze Études, op. 33 de Karol Szymanowski, « lorsque l’écriture commence à se découper en dents de scie, devient corrosive et méchante, fait racler partout les violons mélodieux[181] ». Enfin, Paul Roberts considère que, dans ces pièces, « Debussy annonce directement le langage pianistique de Bartók, même sans les harmonies violemment dissonantes de Bartók[182] » — rapprochement confirmé par Harry Halbreich pour les Trois Études, op. 18 du musicien hongrois, qui sont d'« un Debussy qui connaîtrait Schönberg, relevé de lointains souvenirs folkloriques[183] ».

Dans la musique pour piano, cependant, une influence plus précise des Études se vérifie dans les Douze études d'interprétation[184],[185] de Maurice Ohana, également composées en deux livres, de 1982 à 1985[186]. Selon Paul Roberts, dans ces deux œuvres, « l'instrument ne subit pas la musique, mais en est la source : il explore et découvre sans cesse sur le plan de la résonance, de la texture et du timbre[81] ». Alain Poirier considère « le rapprochement avec le premier cahier des Études de Debussy, encore plus évident dans les études consacrées à un intervalle — les secondes (no 8), quintes (no 5), septièmes (no 7) et neuvièmes (no 10) — précisément les seuls intervalles que n’avait pas abordés Debussy[186] ».

Dans une perspective plus classique, en 1939, le pianiste et compositeur Robert Casadesus avait consacré ses Huit Études, op. 28[187] aux intervalles et aux recherches de timbres — les tierces (no 1), quartes et quintes (no 4), octaves (no 2), accords (no 7) et sonorités (no 3) — déjà illustrés dans les Études de Debussy[188].

De 2000 à 2011[189], Karol Beffa compose douze Études pour piano, publiées en deux cahiers — « les six études du premier cahier jouent sur les intervalles : tierces et quintes pour la première, octaves pour la deuxième, septièmes pour la troisième, etc. Cascades de notes, balancements d'accords et trois pour deux rappellent les Arpèges composés de Debussy[190] ».

Frank Dowe rapproche l'asymétrie des rythmes de certaines Études, notamment celle pour les notes répétées, de la musique de Stravinsky[191], dont les audaces polyrythmiques remontent aux Quatre Études, op. 7 (1908[192]). Par leur finesse rythmique, d'intensité et d'attaque, les Études ouvrent la voie à des compositeurs tels que Messiaen, Boulez, Jean Barraqué ou encore Stockhausen[40], jusqu'à Toshio Hosokawa dans ses Études I-VI de 2013[193]. Le pianiste Philippe Cassard étend encore l'influence de cette œuvre aux styles de Webern, Britten, Dutilleux, Bill Evans, Thelonious Monk et Erroll Garner[60].

Gravure en noir et blanc montrant des soldats pris dans des fils de fer.
« Les fils de fer », gravure sur bois de Félix Vallotton (C'est la guerre III, 1916).

Pierre Boulez entend analyser les Études « dans le grand détail, sans les éloigner du corpus pour piano de Debussy et en mettant en évidence leurs rapports avec les autres œuvres » :

« Il y avait beaucoup à dire, les Études étaient négligées et sous-estimées et je tenais à leur donner toute leur valeur : elles sont à mes yeux très importantes, non seulement pour l’écriture du piano mais pour la conception musicale. Et c’est une des œuvres auxquelles Debussy tenait le plus[194]. »

— Pierre Boulez, Regards sur Debussy, 2013.

Antoine Goléa estime que, « pour Debussy, les questions techniques n’étaient que des prétextes. Ce qui l’intéressait, c'étaient trois ordres de problèmes de structure purement musicale :

  1. le problème de certaines structures harmoniques, parfaitement étrangères aux structures tonales, dont l’étude pour les quartes offre l’exemple le plus accompli ;
  2. le problème des timbres, qui surgit particulièrement dans l'étude pour les sonorités opposées ;
  3. enfin, le problème de la liberté de la forme, le plus grand des problèmes de la musique de Debussy[195] ».

Structures harmoniques

[modifier | modifier le code]

André Boucourechliev considère que la première étude, pour les cinq doigts, « fait d'emblée comprendre la technique des ruptures. Tout le matériau découle des cinq notes de la gamme diatonique. On comprend aussi que do-ré-mi-fa-sol n'est pas « le thème » — il n'y a pas de thème — mais le programme de l'œuvre, qui fait sa cohérence. Quant à la tonalité, elle est mise à rude épreuve, et cela, loin de tout chromatisme. À peine a-t-on énoncé une tonalité que l'on se retrouve dans une autre, dans aucune, dans un rappel. Harmoniquement, c'est un jeu de chat et de souris[48] » :

partition et tonalités
Pour les cinq doigts, mes.11-14 et pôles de tonalité représentés sur le cycle des quintes.

Edward Lockspeiser souligne l'importance de « l'accord de septième diminuée, qui a pour propriété particulière de constituer un accord-pivot, modulant, capable de se ramifier en l’une de huit tonalités (quatre majeures et quatre mineures). Si toutefois cet accord ne sert pas à moduler en un autre ton mais se trouve lié à d’autres accords de septième en succession, cela crée un sentiment de suspens continu[196] » :

partition
Pour les notes répétées, mes.70-71.

Dans l'ensemble des Études, Vladimir Jankélévitch s'émerveille de « ce pouvoir magique d’évoquer l’immensité à travers une fracture infinitésimale de l'harmonie[197] » : « Ici la bitonalité grince et dissone rageusement ; ici la fausse note blesse et déchire ; ici la violence est morsure et griffure[68] ! » Analysant plus en détail les relations entre les accords, le musicologue observe une « alternance, dans l'étude pour les sonorités opposées, entre les deux tons de la bémol et de mi majeur. Or, cette étude laisse apparaître des éclaircies en do majeur qui déchirent inopinément le ton général[197] » :

partition et tonalités
Pour les sonorités opposées, mes.19-20 et pôles de tonalité représentés sur le cycle des quintes.

Dans une double perspective, musicologique et philosophique, cette polytonalité « exprime poétiquement la coexistence et la coprésence de toutes les créatures et crée une atmosphère harmonique où les accords, saisis dans leur stade évanescent, vibrent et frissonnent avec une divine ambiguïté[198] ».

Selon Jan Michiels, les titres des Études « confirment que Debussy n'utilise pas de catalyseurs extérieurs à la pure musique, comme dans La Mer, dans les Images ou même dans les Préludes, où les titres descriptifs ne trouvent leur place qu'après la double barre de mesure finale. Le son pur, un intervalle seul, une texture particulière, un geste pianistique spécifique sont les seules références sur lesquelles le compositeur bâtit ses Études[133] ».

Dans l'étude pour les quartes, Frank Dowe associe les sonorités du piano à « des effets de gamelan[161] ». Guy Sacre voit dans cette pièce « le plus harmonieux des objets sonores, porteur de mille réminiscences qui se conjuguent sans heurts : gamelan javanais, gamme andalouse, modes médiévaux[199]… » Pour Christian Goubault, « la musique se perd dans le silence et dans le ciel, non sans avoir connu les tréfonds d'accords sourds de quartes superposées sur lesquels s'articulent des bribes de l'arabesque[200] ». Dans l'étude pour les agréments, « pas de trille, pas de grupetto. L'intérêt est ailleurs, dans les sonorités vibrantes, dans les timbres[200] ». Dès la première étude, pour les cinq doigts, « Debussy offre un kaléidoscope de couleurs par bémol (do bémol, mi bémol, la bémol majeurs) au sein du ton général d'ut[70] ». Et, par « goût du paradoxe, la tonalité de do majeur est franchement affirmée (mes.53) » dans l'étude pour les degrés chromatiques[70].

Selon Didier Guigue, « plus qu'un accord de do dièse mineur », le dernier accord de l'étude pour les sonorités opposées constitue « un objet sonore doté de qualités fonctionnelles essentielles et inhérentes à sa position finale, dans le cadre d’une forme fermée[201] » : « plus que jamais auparavant dans son œuvre ou dans l’histoire de la musique, Debussy expérimente ici le pouvoir formel du son contre celui de la note[202] ».

partition : accord final
Pour les sonorités opposées, mes.74-75.

Edward Lockspeiser considère les effets de « lointain » dans l'œuvre de Debussy : « cette idée d’une scène qui se joue au loin se trouve à la fin d'Une soirée dans Grenade, et de nouveau dans la partie centrale de la dernière étude pour piano, pour les accords. Distance, espace et lumière sont suggérés dans les larges textures de Brouillards et La Terrasse des audiences du clair de lune (no 1 et no 7 du second Livre des Préludes) et l'étude pour les sonorités opposées[203] » :

partition
Pour les sonorités opposées, mes.68-70.

Vladimir Jankélévitch a consacré d'importants travaux à l'esthétique musicale de Debussy où « partout le lointain fait signe au lointain[204] » — des lointains « languides de l'étude pour les quartes » aux lointains « mystérieux de l'étude pour les degrés chromatiques » ou, dans l'étude pour les accords, des « staccatos furtifs et anxieux dans le grave » évoquant « l'ombre de Golaud qui rôde au loin comme une menace[204] ». Le philosophe et musicologue suggère que « parfois, l'effet de lointain résulte de l'harmonie elle-même et du rapport des tonalités. Des bécarres, générateurs d'éclairages contrastés, naturalisent les traits bémolisés de l'étude pour les huit doigts et font alterner le glissando sur les touches noires et le glissando sur les touches blanches[197] » :

partition
Pour les huit doigts, mes.33-35.

Par un artifice technique, la sonorité du piano n'est plus discontinue, mais pulvérisée : « il n'y a plus alors qu'un déluge de petites notes sur les touches noires et les touches blanches[86] ». Debussy travaille un matériau musical « instantané — où l'invention se renouvelle sans cesse — d'une mobilité et d'une discontinuité telles que la forme s'adapte à la musique de façon extrêmement souple[205] ».

Formes libres

[modifier | modifier le code]

Christian Goubault s'est particulièrement intéressé à la forme des Études de Debussy. En considérant seulement leur structure, les douze pièces évoquent d'abord l'esprit de la toccata, avec une liberté dans le développement proche de l'improvisation[206]. Le modèle formel le plus fréquent peut être noté « ABA’ », clairement identifiable dans les études pour les tierces[207], pour les sixtes[208], pour les octaves[209], pour les notes répétées[210], pour les arpèges composés[101] et pour les accords[101], même si ce schéma est « traité de manière chaque fois différente[205] » et parfois « sous une forme plus voilée, ou plus ambiguë[211] ».

Anthony Girard interprète cette structure générale « ABA’ » comme une « forme strophique variée, mais l'idée d'une forme procédant par vagues successives nous semble plus pertinente[212] », surtout si l'on tient à « faire apparaître le plan dynamique en regard du plan tonal et thématique[114] ». Il est alors possible de considérer une véritable « forme dynamique » où les forte et fortissimo représentent l'aboutissement d'une tension au-delà de simples effets de couleur[114]. Le tableau suivant donne, à titre d'exemples, la structure des neuvième et onzième études :

Structure des neuvième et onzième études
Étude A B A’
pour les notes répétées[213] mes.1-27 mes.28-65 mes.66-84
pour les arpèges composés[101] mes.1-25 mes.26-49 mes.50-67

Selon Roy Howat, « d'un point de vue formel », la version « retrouvée » de l'étude pour les arpèges composés « n'a pratiquement rien de commun avec la version publiée. Cette dernière adopte une forme ternaire avec une coda rappelant la section centrale (la forme la plus caractéristique des pièces pour piano de Debussy) alors que la version primitive est plus difficile à définir en termes conventionnels[texte 9],[214] ».

Pierre Boulez dégage une forme « circulaire, ou plus précisément celle d'un scherzo avec deux trios », de l'étude pour les notes répétées[215] : tout en rappelant « l'introduction thématique de certaines sonates de Beethoven, les huit premières mesures évoquent la focalisation progressive d'une figure première. Les éléments se présentent dans l'ordre qui sera fixé dans la figure mais apparaissent incomplets, instables, entrecoupés de pauses et dépourvus d'une direction claire[216] ». Le tableau suivant permet de délimiter « les segments où se produisent les véritables processus[216] » :

Structure de la neuvième étude
Scherzo I Trio I Scherzo II Trio II Scherzo III
mes.1-27 mes.28-38 mes.39-54 mes.55-65 mes.66-84
Introduction (mes.1-8) Introduction variée et amplifiée (mes.39-48) Amplification du Trio I Introduction (mes.66-69)
Figure première
Transition (mes.9-13)
Figure première variée (mes.49-54) Figure première variée (mes.70-80)
Figure dérivée
Transition
Répétition variée (mes.17-21)
Coda (mes.81-84)

Les musicologues s'accordent pour définir cette forme comme « ABA’ », au lieu du traditionnel « ABA ». Sylveline Bourion analyse plus en détail la technique élaborée par Debussy dans ses Études « pour faire glisser lentement mais sûrement la matière vers le point de rupture[217] » selon un procédé de duplication, très éloigné des principes classiques ou franckistes[217]. Dans l'étude pour les sixtes, par exemple, la duplication se présente d'une mesure à l'autre « par modification rythmique du deuxième temps, ce qui entraîne un ralentissement, un amollissement de l'articulation[218] » :

partition
Pour les sixtes, mes.10-11.

Dans la réexposition (A’), « Debussy reprend en quelque sorte, à la mesure 51, la situation dans l'état où il l'avait laissée quelque quarante mesures plus tôt : nous retrouvons, aux notes de la mélodie, le caractéristique triolet de sixtes jouées par allers-retours à distance de quarte ; mais alors il est assorti, à la main gauche, d'une simplification rythmique qui poursuit l'effort de ralentissement entrepris entre les mesures 10 et 11 ; cette tendance sera maintenue entre les mesures 51 et 52, où l'on quitte même les triolets pour descendre au rythme de croches[219] ».

partition
Pour les sixtes, mes.51-52.

Ainsi, « ce qui retient notre attention, c'est la recherche de cette épure, de cette version élémentaire, impossible à simplifier davantage, recherche qui s'accomplit par le moyen de la duplication et qui transcende la barrière des distances à travers l'œuvre. La recherche de la ligne claire à travers l'élagage progressif des ornements, du superflu, de l'« inutile », est en effet assez souvent chez Debussy la raison d'être de la duplication[220] ».

Il convient d'ajouter que ce souci de liberté s'accompagne de quelques exceptions, par rapport à la structure « ABA’ » : selon Pierre Boulez, « dans la plupart des Études, la forme se crée au fur et à mesure de son engendrement[221] ». Loin de toute répétition, ces pièces travaillent un « matériau en évolution constante[222] ». Dans l'étude pour les accords, « la reprise de la toccata s'amorce par une transition de 22 mesures (106-127)[101] ». Surtout, l'étude pour les quartes est entièrement composée en « contrastes entre une ombre permanente et de fugitifs éclats de lumière (mes.74, 77, 79)[223] ». Guy Sacre note que cette étude « ne fait que préluder, change sans cesse de tempo : vingt-trois fois en quatre pages[199] ! »

Rapprochant les Études des Préludes et de la notion d'impromptu, Vladimir Jankélévitch observe que « ce caractère continuellement initial de l'œuvre improvisée est reconnaissable à chaque pas chez Debussy : par exemple, l'étude pour les quartes, capricieux et inconstant poème-prélude aux vitesses changeantes, est une sorte de préface perpétuelle qui nous tient en suspens, dans l'attente d'on ne sait quoi — mais la rhapsodie des quartes expire sans que l'annonce soit réalisée[224] » :

partition
Pour les quartes, mes.80-85.

« Et cependant », commente Guy Sacre, « ce décousu, qui est celui de la rêverie, a sa logique interne ; et du reste rien n'est plus poétique que ces ébauches de mélodies qui n'aboutissent pas[225] ». Didier Guigue présente également l'étude pour les sonorités opposées comme « une séquence de dix moments articulés de manière systématiquement discontinue, c'est-à-dire sans transition ni préparation, à la manière d'un collage[226] » auquel il applique les méthodes et outils informatiques de l'analyse spectrale.

Selon Harry Halbreich, « à lui seul, ce chef-d'œuvre suffirait à faire justice des accusations incompréhensibles de froideur et de sécheresse dont on a longtemps accablé les Études[97] ». En conclusion de son analyse, Frank Dowe considère que cette pièce, comme l'étude pour les accords, « provoque une impression durable de puissance sombre, inattendue, et qui ne laisse plus la moindre place à l'illusion impressionniste[texte 10],[227] ». Jan Michiels ajoute que cette dixième étude, « lyrique, illustre à merveille le mot de Debussy lui-même : La Musique est faite pour l'inexprimable[228] ».

Perspectives esthétiques

[modifier | modifier le code]
Gravure en noir et blanc montrant un guetteur dissimulé derrière des objets brisés.
« Le guetteur », gravure sur bois de Félix Vallotton (C'est la guerre V, 1916).

Dans ses Études — « aboutissement suprême du piano debussyste[229] » pour Harry Halbreich — le compositeur, « qui sublime son propre langage en un classicisme largement ouvert sur l'avenir, atteint en dépit de ce dépouillement, ou bien plutôt grâce à lui, à la plus souveraine liberté de langage et d’expression. On trouve ici ses intuitions les plus génialement révolutionnaires, les plus lourdes d’avenir. L'évolution ultérieure de la musique de piano est impensable sans leur exemple[35] ».

À quelle tradition se rattachent les Études, qui « résument vingt ans de recherches et toute la technique propre à Debussy[230] » selon Marguerite Long ? Au regard de la tradition pianistique « des grands Maîtres qu'il admirait profondément, Bach, Liszt et Chopin[58] », le langage formel de cette œuvre paraît d'autant plus original que chaque pièce est composée « de continuité en constantes ruptures[56] ».

Dans son analyse des Études, André Boucourechliev insiste sur ce point : « Chopin est contredit à chaque instant. À chercher dans l'histoire, on s'arrête à Beethoven, plus encore à Gesualdo, ce prince de la discontinuité continue[38]… » Selon lui, les antécédents de Debussy « ne sont point Franck ni Moussorgsky, mais les anonymes du Moyen Âge, Monteverdi et Gesualdo[231] ».

Harry Halbreich adopte le même point de vue pour découvrir en Debussy « un libérateur, comme seul Claudio Monteverdi l'avait été avant lui[232] ». Marguerite Long confirme ce lien forgé par Debussy entre l'esthétique baroque et les perspectives postmodernes du XXe siècle, d'après ses souvenirs personnels : « Comme Monteverdi, le musicien use de l'alchimie spéciale invoquée pour les Études. À lui, maintenant, de braquer vers les mystères d'un art qu'il adore ces phares de l'intelligence et de la sensualité[233] ».

Didier Guigue considère que, « dans ce projet extrêmement singulier et novateur que sont les Douze Études, dont l'intérêt musical a mis du temps à être reconnu, Debussy s’avance sur un terrain alors inexploré, dont on sait à présent l'importance pour l'évolution de l'esthétique musicale au cours de notre siècle[202] ».

Selon Anthony Girard, « par cette ascèse, Debussy va droit à l'essentiel, peut-être au détriment d'une certaine indolence sensuelle et charmeuse, et sans plus de concessions au pittoresque nimbé de rêve, mais à la recherche de « quelque chose » de plus subtil, peut-être inaccessible. En analysant les Études, nous parvenons à l'essence même de son langage[153] ».

Recueillant le témoignage du compositeur, Marguerite Long oppose son esthétique à celle de Schumann, en une « formule frappante et juste[234] » :

« Lorsque l'auteur du Carnaval s'écrie :

— Je voudrais chanter à en mourir, comme le rossignol ! Je voudrais faire éclater mon piano !

Debussy recommande seulement, à voix basse :

— Laissez-le parler[123]. »

Bibliographie

[modifier | modifier le code]

Document utilisé pour la rédaction de l’article : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Éditions étrangères
  • (de) Claude Debussy, Études, Peters, Leipzig, 1970, no 9078 e (éd. E. Klemm[1])
  • (en) Claude Debussy, Études, Peters, Londres-Francfort, 1975, no P-7265 a & b (éd. H. Swarsenski[1])
  • (en) Claude Debussy, 12 Études, Budapest, Könemann (no K 247), (éd. Z. Kocsis) (OCLC 43047898)
  • (en) Claude Debussy, Étude retrouvée, Theodore Presser, Bryn Mawr, New York, 1980 (éd. R. Howat)
  • (de) Claude Debussy, Études, Schott, 2016 (OCLC 949951220)

Ouvrages généraux

[modifier | modifier le code]

Monographies

[modifier | modifier le code]

Articles et analyses

[modifier | modifier le code]
  • Sylveline Bourion, Le style de Claude Debussy : duplication, répétition et dualité dans les stratégies de composition, Bruxelles, Vrin, coll. « Musicologies », , 514 p. (ISBN 978-2-7116-2370-9, lire en ligne). Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article, préface de Jean-Jacques Nattiez
  • Jean Cocteau, « Nous voudrions vous dire un mot. Réponse à de jeunes musiciens », Le Mot, Paris, no 12,‎
  • Collectif, « Debussy », La Revue musicale, Paris, no 1,‎ (lire en ligne)
    André Suarès, Debussy, Paris, La Revue musicale, , p. 98-126
    Alfred Cortot, La Musique pour piano de Claude Debussy, Paris, La Revue musicale, , p. 127-150
  • Collectif, L'analyse musicale : une pratique et son histoire, Genève, Librairie Droz, coll. « Musique et recherche », , 455 p. (ISBN 978-2-600-01282-9, lire en ligne)
    Gianmario Borio (trad. Marilène Raiola), La réception de l'œuvre de Debussy par les compositeurs sériels : discours analytique et construction collective d'une image du passé, p. 197-222. Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article
  • Collectif, Regards sur Debussy : colloque de 2012, sous la direction de Myriam Chimènes et Alexandra Laederich, Paris, Fayard, , 580 p. (ISBN 978-2-213-67258-8). Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article
    Pierre Boulez, Préface, p. 9-15
    Annette Becker, Debussy en grande guerre, p. 57-68
    Marie Duchêne-Thégarid et Diane Fanjul, Apprendre à interpréter la musique pour piano de Debussy au Conservatoire de Paris entre 1920 et 1960, p. 279-299
  • Collectif et François-René Tranchefort (dir.), Guide de la musique de piano et de clavecin, Paris, Fayard, coll. « Les Indispensables de la musique », , 870 p. (ISBN 978-2-213-01639-9)
    Harry Halbreich, Béla Bartók, p. 78-89
    Harry Halbreich, Claude Debussy, p. 288-293
    Alain Poirier, André Boucourechliev, p. 157-158
    Alain Poirier, Maurice Ohana, p. 555-557
  • (en) Frank Dowe, BBC Music Guides : Debussy Piano music, Seattle, University of Washington Press, , 64 p. Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article
  • Anthony Girard, Le langage musical de Debussy dans les Douze études pour piano, Paris, Gérard Billaudot Éditeur, coll. « Les cahiers d'analyse musicale », , 56 p. (ISMN M-043-08193-7, OCLC 243709207, BNF 41104217). Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article
  • Didier Guigue, Une étude « pour les sonorités opposées » : pour une analyse orientée de l’œuvre pour piano de Debussy et de la musique du XXe siècle, Paris, Presses universitaires du Septentrion, , 544 p. (ISBN 2-284-00138-6). Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article
  • (en) Roy Howat, « A thirteenth Étude of 1915 : The original version pour les arpèges composés », Cahiers Debussy, nouvelle série, Genève, Minkoff, no 1,‎ , p. 16-23. Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article
  • Didier Herlin et Sylvie Douche (dir.), Maurice Emmanuel : Un regard impartial sur Debussy, article extrait de Maurice Emmanuel, compositeur français, Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), Prague, Bärenreiter, , 288 p. (ISBN 978-80-86385-34-1), p. 49-80. Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article
  • Vladimir Jankélévitch, « De l'Improvisation », Archivio di filosofia, Rome,‎ , p. 47-76
    Article repris dans Vladimir Jankélévitch, Liszt, rhapsodie et improvisation, Paris, Flammarion, , 173 p. (ISBN 2-08-067686-5), p. 107-173. Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article
  • Marguerite Long, Au piano avec Claude Debussy, Paris, Gérard Billaudot, , 169 p. Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article
  • (en) Charles Timbrell, « Walter Morse Rummel, Debussy's prince of virtuosos », Cahiers Debussy, Paris, no 11,‎ , p. 24-33
  • Ornella Volta, Satie/Cocteau : les malentendus d'une entente, Paris, Le Castor astral, , 176 p. (ISBN 2-85920-208-0)

Notes discographiques

[modifier | modifier le code]
  • (fr) Hélène Boscheron et Jean-François Bouvery (piano), « Robert Casadesus, le voyage imaginaire », p. 2-15, Paris, Opus Millésime (GCK 20061), 2006 .
  • (fr) Philippe Cassard (piano), « Le choix d’un piano, ou les sonorités d’un univers », p. 4-6, Paris, Astrée (E 8549), 1995 .
  • (fr + en) Paul Crossley (piano) (trad. Dennis Collins), « Études de Debussy », p. 9-12, New York, Sony (SK 53 281), 1993 .
  • (fr) Jean Gallois et Aldo Ciccolini (piano), « Autour des Études de Debussy », p. 4, Paris, EMI (CDC 7 54450 2), 1992 .
  • (fr + en) Sliv Huverdartung et Tristan Pfaff (piano), « Douze Études de Karol Beffa », p. 2-5, Paris, Ad Vitam (AV 180915), 2018 .
  • (de + en) Hans-Klaus Jungheinrich (trad. J. Bradford Robinson), « Punkt une Linie — Klavieretüden von Claude Debussy une Toshio Hosokawa », p. 12-18, Munich, ECM New Series, 2017 .
  • (nl + fr + en) Jan Michiels (piano) (trad. Michel Stockhem), « Quelques notes sur le chant du cygne pianistique de Debussy, ses dernières lettres et le premier hommage au musicien français… », p. 13-14, Bruxelles, Outhere (Fuga Libera FUG590), 2011 (Lire en ligne) .
  • (fr + en + de + es) Yvan Nommick et Javier Perianes (piano), « Chopin et Debussy, deux chercheurs d'absolu », p. 3-4, Paris, Harmonia Mundi (HMC 902164), 2013 .
  • (it + fr + en) Paolo Petazzi et Maurizio Pollini (piano) (trad. Camillo Faverzani), « Études de Debussy », p. 9-11, Berlin, DG (423 678-2), 1993 .

Discographie

[modifier | modifier le code]

Christian Goubault observe qu'au piano, « la musique de Debussy souffre d'exécutions souvent médiocres, étrangères en tous cas à son style et à ses motivations[235] ». Paul Crossley évoque, à travers « l'invention linéaire » des Études, « sans repos, et furieuse, où les événements se succèdent, se suivent l’un l’autre à une allure vertigineuse, chaque page étant noire de notes », une « musique bien au-delà des capacités même du plus doué des amateurs, poussée aux limites de ce que peuvent faire deux mains sur un clavier[49] ».

Selon André Boucourechliev, « la notation est impuissante à indiquer certains détails que l'artiste est censé apprécier et traiter en conséquence. Ils concernent la « mise en ondes » sonores. Hors de ces marges, le kitsch le plus insupportable guette le pianiste mal inspiré, surtout celui qui s'imagine pouvoir traiter Debussy comme on traite Chopin. Aussi ne surnagent, au disque, que de rares versions dignes d'admiration et de foi, celle de Gieseking évidemment, qui les joue en monstre froid, avec un respect absolu, mais avec une intuition sonore divinatoire du non-écrit[56] ».

Jean Roy retient également l'interprétation de Georges Pludermacher « qui, avec un éventail de nuances et d'attaques d'une grande intelligence, met en valeur ce qu'il y avait de prophétique, en 1915, dans l'écriture pianistique de Claude Debussy[236] ». Le tableau suivant présente les principales interprétations intégrales des Études de Debussy.

Discographie des Études pour piano de Claude Debussy.
no. Interprète Date Label Référence ref. note
1 Monique Haas (I) 22- Deutsche Grammophon 477 6201/4798685 (OCLC 1250390740) Intégrale. Deux versions de Pour les huit doigts pour la réédition de 2018.
2 Albert Ferber 11- EMI Classics 083380-2 Intégrale
3 Hans Henkemans 28-
6-
Philips
rééd. Decca
Intégrale
4 Walter Gieseking 7-9, et
EMI Classics
Naxos Classical Archives
5-65855-2
9.81083
Intégrale
5 Anatole Vedernikov 1957 Denon COCQ-83966[237] Pour le piano
6 Werner Haas 1961 Philips (BNF 37885614) Intégrale
7 Jacques Février 1961 LP Vega
rééd. Decca/Accord
C30A 324-25[238] (OCLC 1264082759) Intégrale
8 Charles Rosen 26- Epic/Sony 88843014762
9 Daniel Éricourt printemps 1962 LP Kapp Records / 4 CD Ivory Classics KCL 9068-S
73006
(OCLC 1053021241 et 53987355) Intégrale
10 Yvonne Loriod 9 janvier 1968 LP Erato / MHS STU70432 / OS2477RE / MHS1063 (BNF 37875070)
11 Jörg Demus 1969 Amadeo 423 277-2 (OCLC 724743851 et 716023342) La boite à joujoux. Intégrale (vol. 5)
12 Claude Helffer 1971 Harmonia Mundi LP 951-53 (OCLC 899880181) Préludes.
13 Monique Haas (II) avril 1971 Erato Intégrale
14 Noël Lee 1971 LP Valois CMB19 Intégrale
15 Michel Béroff (I) juillet 1973 EMI Classics/Erato 6-48327-2 (OCLC 772629735) Intégrale
16 Anthony di Bonaventura (en) 1975 LP Connoisseur Society CS 2074 (OCLC 603608683)
17 Lívia Rév 1979 Saga Classics SCD 9027 (OCLC 909649451) Suite Bergamasque (Œuvres pour piano, vol. 3)
18 Théodore Paraskivesco 1980 Calliope CAL9834 Intégrale
19 Anne Queffélec 22- Erato STU71384[239]
20 Georges Pludermacher Lyrinx LYRCD 055 Masques
21 Jacques Rouvier Denon CO-2200[240] Intégrale
22 Fu Ts'ong 1988 Diem DIM 6107-2/6112-2 Préludes
23 Garrick Ohlsson (I) 28- Arabesque Z6601 (OCLC 20815212) Suite bergamasque
24 Mitsuko Uchida Philips Classics 422 412-2[241] (OCLC 934868299 et 793731381)
25 Gordon Fergus-Thompson (en) ASV / 4 CD Resonance / 5 CD Brilliant Classics / 4 CD Decca DCA 703
RSB 402
94415
4805764
(OCLC 1117832749) Pour le piano (L'Œuvre pour piano, vol. 2)
26 Véronique Pélisséro 1991 Plein Jeu[242] (OCLC 1009808704) Estampes
27 Aldo Ciccolini 15- EMI Classics 6-85824-2 (OCLC 1242060961) Étude retrouvée
Intégrale
28 Maurizio Pollini Deutsche Grammophon 423 678-2[243] (OCLC 1120854999) Berg, Sonate op. 1
29 Paul Crossley 23- Sony / 7 CD Brilliant Classics SB4K87744[244]
6126
(OCLC 30065334 et 47834232) Intégrale (vol. 3)
30 Philippe Cassard 1993 Astrée/Auvidis
Decca
E8549
476768[245]
(OCLC 999593733) Intégrale. Philippe Cassard joue sur un piano de concert Bechstein de 1898
31 Ju-Ying Song 1994 Pro Piano PPR 224503[246] Bartók
32 Nina Tichman 1995 Wergo[247] Arabesque et Rêverie.
33 Andrei Diev 1996 Arte Nova[248] Préludes.
34 Alain Planès Harmonia Mundi HMC 901601 L'Isle joyeuse
Masques
35 Michel Béroff (II) novembre 1997 Denon COCO-70871 / COCQ-84347/51 Intégrale (vol. 5).
36 Louis-Philippe Pelletier 1997 CBC Records « Musica Viva » MVCD1107[249] Estampes, L'Île Joyeuse, Masques.
37 Jean-Yves Thibaudet 1998 Decca 460 247-2 (OCLC 992988268) Images,
Suite bergamasque, Étude retrouvée (Intégrale, vol. 2)
38 François-Joël Thiollier 2000 Naxos 8.553 294[250] 8.553 294 Intégrale, vol. 5.
39 Florent Boffard 2000 Harmonia Mundi coll. Les nouveaux interprètes 911 733[251] (OCLC 163852461)
40 Erika Haase 2001 Tacet 100 (OCLC 1257819369) Études pour piano vol. II : Witold Lutosławski, Alexandre Scriabine (op. 65) et György Ligeti (livre III).
41 Roland Krüger (de) 2002 Ars Musici AM 1348-2 (OCLC 891341500)
42 Pierre-Laurent Aimard 7- Warner 8573839402-2[252] Images.
43 Jean-Pierre Armengaud Arts 47579-2 Étude retrouvée
Intégrale
44 Peter Frankl 2005 Landor/Vox (OCLC 856906964) (Musique pour piano, vol. 2)
45 José Eduardo Martins 2007 De Rode Pomp
46 Takayuki Ito 2008 Verany/Arion PV730 112[253] (OCLC 1126542811) Œuvres pour piano, vol. 4 : Préludes, cahier I, etc.
47 Aysegül Kus Durakoglu 27- Toledo Studios CD004-10-10 (OCLC 1243278886)
48 Pascal Rogé 16-17 juillet 2009
4-5 mars 2010
Onyx 4056 (OCLC 811455625) (Musique pour piano, vol. 4)
49 Jan Michiels - Fuga Libera FUG590 Le Tombeau de Claude Debussy, Élégie,
Les Soirs illuminés par l'ardeur du charbon
et la Pièce pour le Vêtement du blessé
50 Julia Dahlkvist 2012 Genuin GEN12229 (OCLC 1137313446) Children's Corner (Intégrale, vol. 4)
51 Mariangela Vacatello 2012 Brilliant Classics (OCLC 1137313446)
52 Craig Sheppard (en) avril 2013 2 CD Roméo Records 7279-7200 (OCLC 864103834) Images, Estampes
53 Nelson Goerner 13- Alpha (OCLC 1048600154) Estampes, Images
54 Garrick Ohlsson (II) 16- Hyperion CDA68080 (OCLC 912578030) Bartók, Études
Prokofiev, Quatre études.
55 Christopher Devine 2015 Piano Classics (OCLC 1055162847) Intégrale
56 Marie Vermeulin 12-14 mai 2015 Printemps des arts de Monte-Carlo PR1018 (OCLC 948665098) Estampes, Pour le piano.
57 Momo Kodama 17- ECM 2509 (OCLC 981943515) Hosokawa, Études I-VI (2011-2013).
58 Luiza Borac 17- Hänssler PH17000 (OCLC 999881006) Enesco, Mihalocici, Ravel, Schumann
59 Joseph Moog octobre 2017 Onyx[254] 4204 (OCLC 1089139462) Étude retrouvée modéré ; Ravel, Gaspard de la nuit.
60 Élodie Vignon et
1er-
Cypres Records CYP1678 Douze coffrets studieux
(poèmes de Lucien Noullez).
61 Roger Muraro SACD Harmonia Mundi HMM 905304 (OCLC 1085568434) Messiaen, Fauvettes de l'Hérault, Concert des garrigues.
62 Jörg Demus 2018 Musica Viva MV 120
63 HieYon Choi 2019 Decca
64 Aleck Karis 2020 Bridge 9529 (OCLC 1255979963) Children's Corner
65 Mayuko Ozawa 2020 LiveNotes (OCLC 1267411193) Préludes, livre II.

Orchestration

[modifier | modifier le code]

Trois études — no 9 (Pour les notes répétées), no 10 (Pour les sonorités opposées) et no 12 (Pour les accords) — ont été orchestrées par Michael Jarrell en 1992[255]. Elles sont créées en concert par l'Orchestre de chambre de Lausanne, dirigé par Jesús López Cobos et figurent dans le coffret de l'intégrale pour orchestre du label Naxos (vol. 2, 8570993), par l'Orchestre national de Lyon, sous la direction de Jun Märkl, ainsi que sur un disque de l'Orchestre de la Suisse romande, dirigé par Pascal Rophé (Æon AE0752).

Les Études de Debussy ont été moins utilisées dans le domaine de la musique de film que ses Préludes ou le « Clair de lune » de la Suite bergamasque[256]. Il convient cependant de signaler la présence de deux pièces du second livre — no 8 (pour les agréments) et no 10 (pour les sonorités opposées) — dans la bande-son du film Marie and Bruce[257], sorti en 2004.

Notes et références

[modifier | modifier le code]

Citations étrangères

[modifier | modifier le code]
  1. Texte original : « The working manuscript that survives shows the études planned in a completely different order and without the final division into two books. Debussy’s instinct for balance and tonal clarity is completely logical ».
  2. Texte original : « The stuttering, virtually atonal opening brings thoughts of General Lavine and the music-hall as well as a foretaste of Webernian and post-Webernian fragmentation ».
  3. Texte original : « It is most uncharacteristic of Debussy to have preserved anything which he had rejected, on which matter he was quite explicit to Pasteur Vallery-Radot : Je détruis tout ce qui ne me satisfait pas. ».
  4. Texte original : « Why did Debussy abandon it ? Although on can only speculate, it is worth noting that the published version of pour les arpèges composés provides probably a better foil to its neighbouring etudes in the collection, both in its present position there and in that originally envisaged by the composer ».
  5. Texte original : « the paper used is thin and of poor quality, each sheet measuring 21x27cm, rather than the larger and thicker paper always used by Debussy for his final copies ».
  6. Texte original : November, 10th 1915 : Marguerite Long gives at the Société Nationale de Musique in Paris the first performance of Debussy's piano études, among them « Pour les Arpèges composés », « Pour les Sonorités opposées » and « Pour les cinq doigts, after M. Czerny ».
  7. Texte original : « Most of the Études seem musically overmuch concerned with the matter at hand ».
  8. Texte original : « Debussy's Études are never a merely arbitrary juxtaposition of unrelated ideas. They are poetic music of a continuing thought process which produces a series of images related, not by a background of musical logic which can be precisely demonstrated, but simply by the fact that they were generated by that thought process ».
  9. Texte original : « From a formal point of view, this etude has virtually nothing in common with the published version ; the latter is in clear ternary form with a coda recalling the central episode (the most characteristic form found in Debussy's piano works), while the earlier version is more difficult to define in conventional terms ».
  10. Texte original : « The abiding impression left by this study is of an unexpected starkness in which impressionistic illusion has absolutely no place ».
  1. L'ouvrage de Jean Barraqué, où est reproduite cette lettre, présente une grave coquille en écrivant qu'« il ne faut entrer dans la musique qu'avec des mains redoutables », ce qui est contraire à l'intention de Debussy. Émile Vuillermoz cite également le compositeur de manière approximative, mais correcte : « Il ne faut pas n'entrer dans la musique qu'avec des mains redoutables ».
  2. L'anecdote au sujet du nez de Mozart est racontée de manière différente par Nicolas Slonimsky dans son Recueil d'anecdotes musicales, tout en reconnaissant que celle-ci n'est corroborée par aucun témoignage précis :

    « One day, Mozart taunted Haydn that the latter would never be able to play a piece which Mozart had just written. Haydn sat at the harpsichord, began to play from the manuscript, then stopped abruptly. There was a note in the center of the keyboard while the right hand was playing in high treble and the left hand in low bass.
    — Nobody can play this with two hands, Haydn exclaimed.
    — I can, Mozart said quietly.
    When he reached the debated portion of his composition, he bent over and struck the central note with his nose.
    — With a nose like yours, Haydn conceded, it becomes easier
     »
    .

    « Un jour, Mozart fit le pari avec Haydn que celui-ci ne parviendrait pas à jouer une pièce qu'il venait de composer. Haydn s'assit au clavecin, commença à jouer d'après le manuscrit, et s'arrêta brusquement. Il y avait une note dans le médium du clavier, alors que la main droite jouait dans le registre aigu et la main gauche dans le grave.
    — Personne ne peut jouer ceci à deux mains, s'exclama Haydn.
    — Moi, je peux, répondit Mozart calmement.
    Quand il aborda le passage en question dans sa composition, il se pencha et frappa la note du milieu avec son nez.
    — Avec un nez comme le vôtre, admit Haydn, cela devient plus facile. »

  3. Sévère réprimande, première pièce des Véritables préludes flasques (pour un chien) d'Erik Satie porte l'indication, née d'une observation de Ricardo Viñes, « Très neuf heures du matin ». Erik Satie était né le à neuf heures du matin.
  4. Dans la première pièce du recueil intitulé Children's Corner (« Le coin des enfants »), en 1908, Debussy fait allusion au Gradus ad Parnassum (« Escalier vers le Parnasse ») de Clementi, autre maître classique des pianistes débutants.
  5. En 1923, Satie écrit au jeune peintre Jean Guérin : « Cocteau continue à m'embêter avec ses intrigues… Il s'attribue de prétendues trouvailles (et fait les poches). Ne parlons plus de lui : il est trop menteur… »

Références

[modifier | modifier le code]

Claude Debussy, Correspondance

[modifier | modifier le code]
  1. Debussy 2005, p. 1015.
  2. Debussy 2005, p. 1836.
  3. Debussy 2005, p. 1843.
  4. Debussy 2005, p. 1870-1871, lettre de Debussy à Jacques Durand, 27 janvier 1915.
  5. Debussy 2005, p. 1882.
  6. a et b Debussy 2005, p. 1884.
  7. Debussy 2005, p. 1888.
  8. Debussy 2005, p. 1908-1909, lettre de Debussy à Jacques Durand, 14 juillet 1915.
  9. a et b Debussy 2005, p. 1920.
  10. Debussy 2005, p. 1940.
  11. Debussy 2005, p. 1961, lettre de Debussy à Jacques Durand, 26 décembre 1915.
  12. Debussy 2005, p. 1974, lettre de Debussy à Jacques Durand, 9 février 1916.
  13. Debussy 2005, p. 1928-1929.
  14. a et b Debussy 2005, p. 1921.
  15. Debussy 2005, p. 1933.
  16. Debussy 2005, p. 1922-1923.
  17. a b c et d Debussy 2005, p. 1925.
  18. a et b Debussy 2005, p. 2050.
  19. Debussy 2005, p. 1926.
  20. Debussy 2005, p. 2104-2104.
  21. Debussy 2005, p. 2108.

Autres sources

[modifier | modifier le code]
  1. a b et c Goubault 1986, p. 210.
  2. Barraqué 1962, p. 203.
  3. Lockspeiser 1980, p. 388.
  4. Lockspeiser 1980, p. 441.
  5. Barraqué 1962, p. 208.
  6. Barraqué 1962, p. 209.
  7. Lockspeiser 1980, p. 454.
  8. Barraqué 1962, p. 212.
  9. Lockspeiser 1980, p. 455.
  10. Rey 1974, p. 59.
  11. Jankélévitch 1956, p. 83.
  12. a et b Boucourechliev 1998, p. 83.
  13. a et b Jankélévitch 1956, p. 174.
  14. Lockspeiser 1980, p. 375.
  15. Lockspeiser 1980, p. 376.
  16. Barraqué 1962, p. 177.
  17. Lockspeiser 1980, p. 395.
  18. Lockspeiser 1980, p. 489.
  19. a et b Lockspeiser 1980, p. 490.
  20. Lockspeiser 1980, p. 492.
  21. Lockspeiser 1980, p. 491.
  22. Barraqué 1962, p. 222.
  23. Debussy 1987, p. 266.
  24. a et b Lockspeiser 1980, p. 495.
  25. a b et c Barraqué 1962, p. 224.
  26. a et b Lockspeiser 1980, p. 498.
  27. Vivier 1987, p. 27.
  28. Macassar & Mérigaud 1992, p. 115.
  29. Debussy 1987, p. 283.
  30. Lockspeiser 1980, p. 268.
  31. Long 1960, p. 68.
  32. Halbreich 1980, p. 609.
  33. Halbreich 1980, p. 618.
  34. Halbreich 1980, p. 620.
  35. a b et c Halbreich 1980, p. 595.
  36. a et b Goléa 1966, p. 147.
  37. Lockspeiser 1980, p. 497.
  38. a b et c Boucourechliev 1998, p. 62.
  39. Strobel 1952, p. 218.
  40. a et b Halbreich 1980, p. 596.
  41. Strobel 1952, p. 219.
  42. a b c et d Halbreich 1980, p. 597.
  43. a b c d et e Barraqué 1962, p. 225.
  44. Roberts 1996, p. 302.
  45. Macassar & Mérigaud 1992, p. 41.
  46. Long 1960, p. 69.
  47. Vuillermoz 1957, p. 129.
  48. a b c et d Boucourechliev 1998, p. 63.
  49. a et b Crossley 1993, p. 9.
  50. Goléa 1966, p. 147-148.
  51. a et b Cortot 1920, p. 149.
  52. Boucourechliev 1998, p. 60.
  53. Parks 1989, p. 392.
  54. a et b Macassar & Mérigaud 1992, p. 126.
  55. a et b Vuillermoz 1957, p. 128.
  56. a b c d et e Boucourechliev 1998, p. 61.
  57. a et b Strobel 1952, p. 220.
  58. a et b Long 1960, p. 25.
  59. Long 1960, p. 74.
  60. a et b Cassard 1995, p. 4.
  61. Jankélévitch 1974, p. 248.
  62. Jankélévitch 1974, p. 249.
  63. Slonimsky 1948, p. 93-94.
  64. Jankélévitch 1983, p. 37.
  65. Joos 2004, p. 254.
  66. Barraqué 1962, p. 206.
  67. Volta 1979, p. 47.
  68. a b et c Jankélévitch 1976, p. 271.
  69. Long 1960, p. 71.
  70. a b et c Goubault 2002, p. 84.
  71. Halbreich 1980, p. 597-598.
  72. a b c d et e Halbreich 1980, p. 598.
  73. Jankélévitch 1976, p. 66.
  74. Goubault 1986, p. 84.
  75. Boucourechliev 1998, p. 63-64.
  76. a et b Goléa 1966, p. 148.
  77. Boucourechliev 1998, p. 64-65.
  78. a et b Candé 2000, p. 292.
  79. a b et c Boucourechliev 1998, p. 65.
  80. Halbreich 1980, p. 593.
  81. a b et c Roberts 1996, p. 307.
  82. a b c d et e Halbreich 1980, p. 599.
  83. a et b Petazzi 1993, p. 11.
  84. Jankélévitch 1976, p. 130.
  85. Long 1960, p. 75.
  86. a et b Jankélévitch 1976, p. 141.
  87. Jankélévitch 1976, p. 87.
  88. a b et c Candé 2000, p. 293.
  89. Jankélévitch 1976, p. 245.
  90. a et b Sacre, I 1998, p. 936.
  91. Boucourechliev 1998, p. 65-66.
  92. a b c d e et f Halbreich 1980, p. 600.
  93. a b et c Boucourechliev 1998, p. 66.
  94. Dowe 1969, p. 62.
  95. Jankélévitch 1976, p. 91.
  96. Boucourechliev 1998, p. 66-67.
  97. a b c d e f g h et i Halbreich 1980, p. 601.
  98. a b et c Boucourechliev 1998, p. 67.
  99. Sacre, I 1998, p. 937.
  100. Kocsis 1998, p. 80, Ms.17973 de la Bibliothèque nationale de France.
  101. a b c d et e Goubault 2002, p. 215.
  102. Gallois 1992, p. 4.
  103. Goubault 2002, p. 87.
  104. a et b (en) Étude retrouvée présentée sur le site de Roy Howat.
  105. Howat 1977, p. 20.
  106. Howat 1977, p. 19-20.
  107. Howat 1977, p. 17.
  108. Nommick 2013, p. 3.
  109. Schmitz 1950, p. 219-220.
  110. Roberts 1996, p. 314.
  111. a et b Boucourechliev 1998, p. 68.
  112. a et b Sacre, I 1998, p. 938.
  113. Jankélévitch 1976, p. 108.
  114. a b et c Girard 2007, p. 54.
  115. Girard 2007, p. 55.
  116. Halbreich 1980, p. 602.
  117. a et b Lockspeiser 1980, p. 304.
  118. Lockspeiser 1980, p. 507.
  119. Timbrell 1987, p. 24.
  120. Notice sur Le Guide du Concert, à la Médiathèque musicale Mahler.
  121. a et b Slonimsky 1971, p. 259.
  122. Long 1960, p. 77.
  123. a et b Long 1960, p. 76.
  124. Douze Études sur le Centre de documentation Claude Debussy
  125. Halbreich 1980, p. 581.
  126. Halbreich 1980, p. 587.
  127. a et b Duchêne-Thégarid & Fanjul 2013, p. 282.
  128. Long 1960, p. 77-78.
  129. Jankélévitch 1956, p. 152.
  130. Goubault 2002, p. 82.
  131. Cassard 1995, p. 5-6.
  132. Macassar & Mérigaud 1992, p. 127.
  133. a et b Michiels 2011, p. 11.
  134. Goléa 1977, p. 482.
  135. Cortot 1920, p. 142-146.
  136. Herlin 2007, p. 68, lettre de Camille Saint-Saëns à Maurice Emmanuel du .
  137. Herlin 2007, p. 72.
  138. Becker 2013, p. 64.
  139. Becker 2013, p. 64-65.
  140. Suarès 1920, p. 118.
  141. Becker 2013, p. 66.
  142. Cocteau 1915, p. 2.
  143. Rey 1974, p. 166.
  144. Rey 1974, p. 148.
  145. a b et c Rey 1974, p. 150.
  146. a et b Rey 1974, p. 151.
  147. Volta 1993, p. 69.
  148. Volta 1993, p. 55.
  149. Volta 1993, p. 57.
  150. Rey 1974, p. 154.
  151. Petazzi 1993, p. 9.
  152. a et b Goléa 1966, p. 149.
  153. a b et c Girard 2007, p. 56.
  154. a et b Barraqué 1962, p. 10.
  155. Boucourechliev 1998, p. 9.
  156. Boucourechliev 1998, p. 26.
  157. Citron 1963, p. 46.
  158. Landormy 1943, p. 235.
  159. Barraqué 1962, p. 14.
  160. Ferchault 1948, p. 63.
  161. a et b Dowe 1969, p. 58.
  162. Dowe 1969, p. 57-58.
  163. Sacre, I 1998, p. 933.
  164. Vivier 1987, p. 185.
  165. Vivier 1987, p. 21.
  166. Vivier 1987, p. 22.
  167. a et b Depaulis 2001, p. 144.
  168. a b et c Depaulis 2001, p. 145.
  169. Jankélévitch 1976, p. 243.
  170. Depaulis 2001, p. 18.
  171. Depaulis 2001, p. 47.
  172. Long 1960, p. 24.
  173. Sacre, II 1998, p. 2304.
  174. Lockspeiser 1980, p. 305.
  175. Michiels 2011, p. 13.
  176. a et b Joos 2004, p. 245.
  177. « Quatre Études de rythme », sur le site de l'Ircam.
  178. « Six Etudes d'après Piranèse », sur le site de l'Ircam.
  179. Poirier, I 1987, p. 158.
  180. Candé 2000, p. 294.
  181. Jankélévitch 1956, p. 114-115.
  182. Roberts 1996, p. 315.
  183. Halbreich 1987, p. 85.
  184. « Douze études d'interprétation, premier livre », sur le site de l'Ircam.
  185. « Douze études d'interprétation, deuxième livre », sur le site de l'Ircam.
  186. a et b Poirier, II 1987, p. 556.
  187. Boscheron 2006, p. 8.
  188. Boscheron 2006, p. 10.
  189. Huverdartung 2018, p. 2.
  190. Huverdartung 2018, p. 3.
  191. Dowe 1969, p. 63.
  192. Joos 2004, p. 244-245.
  193. Jungheinrich 2017, p. 17.
  194. Boulez 2013, p. 10.
  195. Goléa 1966, p. 148-149.
  196. Lockspeiser 1980, p. 523-524.
  197. a b et c Jankélévitch 1976, p. 167.
  198. Jankélévitch 1956, p. 170.
  199. a et b Sacre, I 1998, p. 934.
  200. a et b Goubault 2002, p. 85.
  201. Guigue 1996, p. 361.
  202. a et b Guigue 1996, p. 367.
  203. Lockspeiser 1980, p. 520-521.
  204. a et b Jankélévitch 1976, p. 163.
  205. a et b Petazzi 1993, p. 10.
  206. Goubault 1986, p. 213-215.
  207. Goubault 1986, p. 211-212.
  208. Goubault 1986, p. 212-213.
  209. Goubault 1986, p. 213.
  210. Goubault 1986, p. 214.
  211. Girard 2007, p. 49.
  212. Girard 2007, p. 51.
  213. Goubault 2002, p. 214.
  214. Howat 1977, p. 19.
  215. Borio 2009, p. 205-206.
  216. a et b Borio 2009, p. 206.
  217. a et b Bourion 2011, p. 99.
  218. Bourion 2011, p. 99-100.
  219. Bourion 2011, p. 100.
  220. Bourion 2011, p. 101.
  221. Borio 2009, p. 205.
  222. Parks 1989, p. 226.
  223. Goubault 1986, p. 212.
  224. Jankélévitch 1953, p. 138.
  225. Sacre, I 1998, p. 934-935.
  226. Guigue 1996, p. 323.
  227. Dowe 1969, p. 64.
  228. Michiels 2011, p. 12.
  229. Halbreich 1980, p. 550.
  230. Long 1960, p. 67.
  231. Boucourechliev 1998, p. 10.
  232. Halbreich 1980, p. 537.
  233. Long 1960, p. 133.
  234. Halbreich 1980, p. 546.
  235. Goubault 2002, p. 83.
  236. Barraqué 1962, p. 239.
  237. Dans ses « Écrits, conversations », Richter considère cet enregistrement des Études par Vedernikov comme « L'une de ses plus grandes réussites à mon avis. » Dans Bruno Monsaingeon, Richter : écrits, conversations, Fondettes/Arles, Van de Velde / Actes-Sud, , 469 p. (ISBN 2-7427-1981-4 et 2-8586-8255-0, OCLC 45506290, BNF 37000254), p. 64.
  238. Lors de sa réédition chez Accord, l'intégrale a été distinguée d'un petit « 6 » dans le magazine Répertoire no 164.
  239. Lors de sa sortie ce disque a été distingué par Jean Roy de « 4 clés » dans le magazine Diapason no 260, avril 1981 : « Le jeu d'Anne Queffélec met l'accent davantage sur les « arabesques » que sur les « résonances ». Aussi ne faut-il pas s'étonner que les études les plus lumineuses, les plus agiles, les plus déliées […] soient celles qui conviennent le mieux à cette pianiste ».
  240. Lors de sa sortie ce disque a été pourvu d'un « 9 » dans le magazine Répertoire no 5.
  241. Lors d'une réédition ce disque a été décoré d'un « 8 » dans le magazine Répertoire no 147.
  242. Lors de sa sortie ce disque a été décoré d'un petit « 4 » dans le magazine Répertoire no 68.
  243. Lors de sa sortie ce disque a été distingué d'un « 8 » dans le magazine Répertoire no 66.
  244. Lors de sa sortie ce disque a été pourvu d'un « 9 » dans le magazine Répertoire no 63.
  245. Lors de sa sortie ce disque a été décoré d'un petit « 8 » dans le magazine Répertoire no 82.
  246. Lors de sa sortie ce disque a été décoré d'un petit « 6 » dans le magazine Répertoire no 76.
  247. Lors de sa sortie ce disque a été décoré d'un petit « 5 » dans le magazine Répertoire no 148.
  248. Lors de sa sortie ce disque a été décoré d'un petit « 5 » dans le magazine Répertoire no 99.
  249. Lors de sa sortie ce disque a été décoré d'un petit « 7 » par Philippe Simon dans le magazine Répertoire no 76, mai 1998, p. 38-40.
  250. Lors de sa sortie ce disque a été décoré d'un « Recommandé » par Pascal Brissaud dans le magazine Répertoire no 149, p. 57, septembre 2001 : « Le piano de Thiollier comme un juste milieu entre la virtuosité trop sèche de Pollini qui joue du Stockhausen et le pianisme élégant et lisse d'un Ciccolini (EMI), infiniment juste, mais en deçà de la volubilité de ces œuvres. Très différent en cela d'interprétations plus rauques (l'hispanisant Alain Planès/HM) ou plus chatoyante (l'hyperimpressionniste, et pour certains horripilante Uchida/Pḧilips), Thiollier contrôle une virtuosité suffocante mais jamais ostentatoire en jouant la réflexion, la sobriété, la sculpture volumétrique (plus que dynamique) de la phrase et du contrepoint avec une élégance pudique et onctueuse exaltant la face classique de ces pages ».
  251. Lors de sa sortie ce disque a été couronné d'un « 8 » par Philippe Simon dans le magazine Répertoire no 148, p. 40, juillet 2001 : « Sa pratique des musiques de notre temps […] ne semble pas avoir asséché son jeu, révélant même souvent d'étonnantes capacités à dessiner des atmosphères dans ces redoutables Études de Debussy. Plus impressionniste que Gieseking (moderniste dans ce cahier : réécoutez-le dans la 6e Étude !), Boffard n'a cependant pas la maîtrise intimiste de Werner Haas, ni même d'un Pollini […] ni non plus l'extraordinaire variété de jeu de Crossley, le seul à aborder de front ces Études par un autre biais que celui de la virtuosité pure ».
  252. Lors de sa sortie ce disque a été noté d'un « 9 » dans le magazine Répertoire no 174. Noël Golts lui avait décerné un « Jocker » dans le magazine Crecendo no 53, p. 66, novembre 2003.
  253. Lors de sa sortie ce disque a été décoré d'un petit « 5 » dans le magazine Répertoire no 149.
  254. Lors de sa sortie ce disque a été distingué par Jean-Charles Hoffelé de « 5 étoiles » dans le magazine Classica no 217, novembre 2019 : « Ce ne sont plus des paysages, mais une suite d'abstractions lyriques : ce clavier profond et pourtant ailé fragmente les lumières, diffractes les couleurs, assemble en des figures géométriques savantes ce qui fut trop souvent un dessin en noir et blanc. Moog y parvient par un jeu svelte mais tonnant, les touches prises de haut afin d'user de toutes les résonances de la table d'harmonie, à quoi s'ajoute un usage érudit des pédales qui règle la profondeur de champ de cette lecture quasi cinématographique. ».
  255. Fiche de l'œuvre sur michaeljarrell.com
  256. Claude Debussy sur le site Internet Movie Database
  257. Soundtracks de Marie and Bruce sur le site Internet Movie Database

Liens externes

[modifier | modifier le code]